Transcription
1. Introduction: Bienvenue à la troisième partie de l'
orchestration. Dans ce cours, nous allons nous
concentrer sur l'écriture pour l'orchestre et en particulier sur le type d'élément
horizontal. La prochaine classe, nous nous concentrerons
sur l'élément vertical, mais il y
aura en fait beaucoup de choses verticales à cela, à quel sens c'est quand
nous avons un morceau de musique, il y a beaucoup de choses qui
se produisent. horizontalement et beaucoup de choses se produisent
verticalement. Verticalement. Ce serait comme tous les
instruments de la partition. Horizontalement serait comme des
mélodies et un passage du temps. Nous allons donc nous concentrer sur
des lignes individuelles et voir comment nous
pouvons les faire ressortir au sein de l'orchestre. En particulier,
nous allons examiner différentes façons de doubler choses pour les rendre
plus épaisses. C'est une part importante
de l'orchestration. Nous allons commencer
par dire des choses comme si j'ai une flûte qui joue une ligne, que se passe-t-il quand
je la fais jouer ? Faire jouer le hautbois
sur la même ligne ? Ensuite, nous allons nous
étendre et dire ce qui se passe si
ces deux choses se sont produites, mais il y a une
octave entre elles. Et si j'y ajoute une trompette ? Et si j'ajoute une trompette et une
octave et une troisième fois plus haut ? Ce sont tous les
différents types de systèmes que nous allons
examiner dans cette classe. Alors sans plus tarder, plongeons et commençons à écrire
de la musique pour orchestre.
2. Le format de ce cours: Bon, parlons de la façon dont on va
organiser ce cours. Il y a beaucoup à couvrir. Ce que nous allons faire, c'est que
nous allons parler lignes et de couleurs dans cette
partie de la classe. Ce que cela veut dire, c'est que lorsque
nous
regardons beaucoup, regardons un exemple. Disons ici. Allons écrire une houle. Cela fonctionne. Bien sûr. Je vois cette petite ligne. Cette petite ligne de violon.
C'est un violon. C'est cool. Ce que ce compositeur
a décidé de faire était le double ce que dans les deux cas violents à
violents, violents deux sont les mêmes. Pourquoi feriez-vous cela ? Cela semblerait-il différent
s'il ne s'agissait que d'en déposer un ? Est-ce simplement une question de volume d' ajouter la deuxième violence ou y a-t-il un bois ou une
raison de le faire ? C'est le genre de choses dont
nous allons parler. Nous avons également une note à la
fin de ce premier bar. Il y a donc différents
types de doublement ici. Et puis tout le monde
joue le même rythme, des notes différentes, une forme
différente. Je vais au bar suivant. C'est tout ce que
nous allons regarder. Pourquoi doubler ? Cela n'a aucun sens. Nous doublons également
dans les bassons. Je pense que c'est le hautbois. Tout le monde joue ce
petit riff juste là. Ensuite, les lectures l'
enlèvent et partent de là. Ce que nous allons faire, c'est
examiner les six
façons différentes de le faire. Il y a six façons différentes de
doubler ou de ne pas doubler. Vous ne pouvez pas doubler, doubler,
doubler l'octave , doubler
une harmonie, etc. Il y a environ six façons
différentes de le faire. Ce que je pense que nous allons faire, c'est que
nous allons
regarder un choral de Bach. C'est une sorte de façon
standard de le faire dans
un cours d'orchestration. Nous allons
regarder un chœur de Bach. Nous allons l'
écrire pour orchestre. Nous allons le faire de
différentes manières et nous allons voir comment les sons changent lorsque
nous doublons de différentes manières. Nous allons probablement
en avoir vraiment marre de ce choral de Bach parce que nous
allons beaucoup travailler avec elle. Peut-être que nous allons le changer et
faire plusieurs chorales de bach. Mais la raison pour laquelle j'
utilise un choral de Bach, c'est parce que j'ai généralement
adoré leur façon de sonner. En fait, je n'en ai pas
assez souvent. Et je ne veux pas
trop penser à la composition. Je ne
veux pas m'inquiéter à ce sujet. Je veux que nous puissions travailler sur de très jolies pièces
courtes. C'est un excellent
matériau pour cela. OK. Passons à autre chose et
parlons d'un résumé rapide de ce dont
nous avons déjà parlé. Ensuite, nous
allons aborder de nouvelles
choses techniques amusantes.
3. Précédemment dans l'orchestration !: Voici le truc cool de mon téléphone. Auparavant, une orchestration. J'ai juste adoré faire ça. De toute façon. Dans les deux
cours précédents, nous avons parlé presque exclusivement
de l'instrumentation, du
fonctionnement des différents
instruments. Nous allons maintenant
appliquer une partie de cela
au moment où nous écrivons. Alors que nous faisons ce genre d' expériences
mélodiques avec Bach, nous devons
réfléchir à ce que nous savons
des instruments. Portées,
périodes de jeu prolongées, fatigue des
bras, tout ce qui est
comme ça, respiration. Tout ce que nous savons est particulièrement difficile pour n'importe quel instrument
auquel nous devons être attentifs. Au fur et à mesure que nous réalisons ces projets. Nous allons
prêter attention à ces choses. Je ne vois rien ici
qui se
démarque vraiment comme, Wow, c'est délicat. Parce que c'est comme
une pièce professionnelle. Eh bien, voici quelque chose. Je vois beaucoup de notes ici. Jetons un coup d'œil à
ce qui se passe là-bas. Alors pensez, je pense que vous avez
beaucoup de choses bas ici. Nous allons donc être enfants
Toga, Toga, Toga, Toga. Mais en fait, il n'est pas très bas. La base est en bas, peu profonde, tout le reste est en fait assez haut. Ça ne va pas
arriver à Chug. Chug. Nous avons ce hautbois qui va vraiment depuis longtemps ou
non, non, non, désolé. va ici
, puis il y a une pause
et on descend ici. Oui, ils y vont
depuis longtemps. Sans souffle. Il y a notre reste, donc
ils vont se faufiler et respirer, je vais jeter ici. C'est peut-être quelque chose
à penser. De toute façon. Ce sont les choses sur lesquelles nous
allons travailler. En plus de notre grand sujet, nous allons appliquer
certaines de ces choses. Considérez donc ces sujets comme un sous-sujet, mais très important pour
ce cours à l'avenir.
4. Outils que j'utilise: Ok, les outils que nous
allons utiliser pour ce cours. Nous allons faire quelque chose
d'un peu différent. Comme vous le savez, si vous avez suivi
certains de mes autres cours, surtout dans mes cours théoriques, j'aime vraiment utiliser MuseScore
car le score de mu est gratuit, bien que cela ait changé
un peu ces derniers temps. C'est comme gratuit avec un astérisque. Maintenant. C'est gratuit. La plupart des gens peuvent
mettre la main dessus. Et c'est sur plusieurs plateformes. Fonctionne très bien. Je pense toujours que
MuseScore est un bon programme. Cependant, en allant jusqu'à ce que
nous allons aller, je pense vraiment que nous
devons passer à un
outil plus professionnel pour ce cours, pour notre programme de notation, je vais utiliser Dory co, La ligne dorique est un programme relativement
nouveau. Il s'agit d'un programme
de notation de niveau professionnel. C'est significativement, oui, je pense que je dirais beaucoup plus
difficile à utiliser que le score de Mu. Cependant, vous en avez beaucoup. La raison pour laquelle il est plus difficile
à utiliser, c'est parce que vous avez beaucoup plus de flexibilité. Vous pouvez ajouter des choses que vous ne pouvez pas faire dans quelque chose
comme MuseScore. C'est un outil beaucoup plus
professionnel. Maintenant, il est très possible
que tout ce que nous faisons dans cette classe vous puissiez
toujours faire dans le score de mu. Si vous voulez vous en tenir à
mon score, c'est bon. Vous pouvez le faire. En fait, si vous utilisez programme
de notation,
c'est probablement très bien. Vous pouvez utiliser n'importe quel
programme de notation de votre choix. La principale raison pour laquelle je change de MuseScore est parce que
je veux pouvoir charger des bibliothèques d'échantillons externes, un orchestre
de meilleure qualité. Maintenant, je pense que vous pouvez
le faire dans MuseScore, mais je n'en suis pas sûr. Cela semblait un peu maladroit. Et je suis beaucoup plus à l'
aise dans l'obscurité maintenant, utilisez le programme de notation dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Vous pouvez même simplement ignorer les programmes de notation et simplement utiliser un point si vous voulez travailler sur la mini-grille,
c'est très bien aussi. Vous n'avez pas besoin d'acheter Dora Co, vous n'avez pas besoin de
passer à Door Co. Cependant, je dirais que si vous effectuez un travail de notation
professionnel, écrivez de la musique professionnellement
pour des instruments acoustiques ou si vous aspirez à écrire professionnellement pour des instruments
acoustiques. Vous en avez vraiment besoin à un moment
donné pour passer à un outil professionnel car les
nouveaux scores ne sont pas encore tout à fait. Bien que la musique,
les nouvelles partitions, assez impressionnantes ,
il manque
certaines capacités. Doric Row est un excellent programme. Il y en
a d'autres. Je vais utiliser Doric Row. Et pour ma bibliothèque d'échantillons, je vais principalement utiliser la bibliothèque BBC Symphony
Orchestra. Ce n'est pas la bibliothèque d'orchestre
de la plus haute qualité, mais elle est plutôt bonne. J'en ai été très content. Il existe une version gratuite
de celui-ci. Et je mettrai un lien à
cela en quelques minutes. Peut-être la vidéo suivante la prochaine leçon ou
celle qui suit. Je vais vous donner un lien vers elle. Il y a une version gratuite,
il y a une version pro. Je pense qu'il y en a un
au milieu. Je pense utiliser la version gratuite, même si j'ai peut-être installé la version pro à un
moment donné, je n'en suis pas vraiment sûr. C'est difficile à dire. En fait, c'est un
peu déroutant, mais je pense que vous seriez probablement
bon avec la version gratuite. Je vais vous expliquer comment
le mettre en
place dans une minute. En ce moment, allez à
une nouvelle vidéo et faites-le.
5. Configuration (Dorico et l'orchestre symphonique de la BBC): Je vais donc
parcourir la configuration
de la
bibliothèque de l' Orchestre symphonique de la BBC dans la rangée dorique. Si vous n'utilisez pas Doric Row, cela peut ne pas être
très utile. Mais c'est peut-être
parce que je vais
vous montrer comment ces choses
fonctionnent ensemble. Maintenant, nous n'allons pas passer
une tonne de temps dans cette classe. Les éléments techniques
sous les bibliothèques d'exemples. Nous y arriverons éventuellement lorsque nous travaillerons sur cette
illustration. Mais nous n'y sommes pas encore. Cependant, j'ai besoin d'
en parler pour
que vous compreniez tous
ce que je fais. Indoor CO, ce que je fais, c'est que
je vais aller à New, New from Template
et aller à Orchestra. Et je peux en quelque sorte
faire n'importe laquelle de ces choses, mais faisons de l'orchestre
classique. Je vais créer un nouveau
dossier qui
sera juste à partir de leur modèle
d'orchestre classique. Cela va juste me donner
tous les instruments dont j'ai besoin. On y va. Voici un orchestre
classique. Maintenant, ce que je dois faire, c'est d'
aller dans l'onglet Lecture ici. Maintenant, c'est un peu comme une séquence audio ou à ce
stade ce n'est pas le cas, mais c'est le cas. Cela me montre tout ce
qui se passe. Voici donc tous mes instruments. Maintenant, tous les instruments vont jouer à travers cela. Haley sur Sonic SE, C'est le lecteur d'échantillons de
lignes Doric par défaut. Ils vont bien sonner. Le truc par défaut dans
Doric ne va pas mal. C'est plutôt drôle en fait. Mais si nous voulons utiliser une bibliothèque d'orchestre
différente, comme moi, ce que
vous devez faire est charger vos exemples de
lecteurs ici. Ces trois boutons
sont donc importants. Ceci signifie que cet
appareil se trouve sur le bouton d'alimentation. Celui-ci va afficher l'interface
de ce lecteur d'échantillons particulier. Je peux cliquer là-dessus. Et maintenant, je vois, voici
tous mes instruments. Et j'ai des options d'effets et un routage midi
si j'en ai besoin, et des niveaux et des trucs comme ça. Ensuite, celui-ci nous donne quelques
préférences pour cette piste, dont nous n'avons pas vraiment
besoin pour le moment, mais nous pouvons renommer la
piste et ce genre de choses. Au lieu de charger tous
les instruments dont nous avons besoin, il existe un moyen plus simple
,
car le chargement et le routage de tout
via midi sont
vraiment difficiles. Ce que je vais faire à la place c'est que je vais
aller dans le menu Lecture ,
puis vers le modèle de
lecture. Et maintenant, j'ai ce noyau, découverte et pro de
la BBC Symphony Orchestra. Je vais cliquer sur
Pro Core. C'est quoi, diable ? Maintenant, vous n'en avez peut-être pas, ils ne vous
apparaissent probablement pas. Accrochez-vous à ça. Je
reviendrai là-dessus dans une seconde. Appuyez sur Appliquer et fermer. Et maintenant, vous voyez
qu'ils sont tous arrivés ici et que tout est en cours de chargement. Je vais donc fermer
ça une seconde. Ne sauvez pas et laissez-moi revenir à celui que j'avais
ouvert il y a une seconde. C'est juste une pièce
par défaut qui, je pense, vient avec la ligne
Doric. Je pense. Je regarde juste une belle pièce
classique. Il y a beaucoup d'instruments. Et quand je
reviens à ce fichier, il faut vraiment une seconde
pour qu'il se charge car il met beaucoup de
RAM de notre ordinateur. Ici. Je vais à Play. Vous verrez ici ce qui ressemble à
une séquence midi. Voici tous mes instruments BBC,
SO. Et je peux aller jusqu'ici, revenir au
début et frapper le jeu. Je ne sais pas pourquoi
c'était fou. Je pense que quand je
sautais entre les dossiers, ils ont tourné quelque chose. Je suis passé pour rendre
ça incroyablement fort. L'une des
choses difficiles est ces bibliothèques d'échantillons midi et d'avoir plusieurs fichiers ouverts, c'est très dangereux à faire. Ce n'était donc pas
fou pour vous. Cela signifie que soit il
a bien enregistré, soit je suis
retourné et j'ai surdoubé
le même volume. Essayez de ne pas avoir plusieurs fichiers ouverts
lorsque vous effectuez cette opération. Des choses folles peuvent arriver.
La dernière chose à ce sujet. Il y a une minute, j'
ai dit que vous n'avez pas ces modèles de lecture
dans votre session. Je vais vous les donner. Vous devez les télécharger
séparément et les installer. Quand vous y allez. Lorsque vous accédez à la
lecture des modèles de lecture, vous pouvez entendre cliquer sur Importer,
importer des modèles de lecture. Je vais vous donner le BBC
Symphony Orchestra veut télécharger qui vous fera économiser des
heures de vie
et les mettre en place. Je vais vous les donner, ainsi qu'un lien vers la version gratuite de l'
Orchestre symphonique de la BBC. Et ensuite,
si vous utilisez la ligne Doric, vous pouvez les télécharger et les
utiliser pour les configurer.
6. Cavernes: Ok, une mise en garde concernant notre configuration de la façon dont je veux
que vous
traitiez ça. Rappelez-vous que ce que j'ai dit
dans les cours
précédents sujet de la dynamique et de la
façon dont l'ordinateur
n'est pas vraiment génial au sujet de la dynamique et de la
façon dont l'ordinateur
n'est pas vraiment génial pour nous donner une représentation
précise de ce qu'il va
ressembler. Permettez-moi de vous donner un
exemple explicite de ce que je veux dire. Je peux ouvrir le mixeur ici. Maintenant, avec ce mixeur, je peux dire, faisons bassons la
chose la plus bruyante de l'orchestre. Juste en faisant ça. Cela jette l'orchestration
par la fenêtre. Ce que nous allons faire, c'est que nous ne
toucherons pas à ce mixeur. Tout ce que nous faisons avec la
création du son de notre musique ici et des couleurs spécifiques que nous allons faire avec
l'orchestration. Nous n'allons pas
voir avec le mélangeur. Nous ne sommes pas, en termes
d'orchestration, utiliser la table de mixage
serait de la tricherie. Et vous pouvez faire des choses
sympas avec ça. Mais si vous travaillez avec des instruments
acoustiques, vous n'avez pas de mélangeur, ils font
simplement ce qu'ils font. Nous devons donc vraiment
comprendre le son que nous
leur demandons de produire et comment il se fond
avec tout le reste. Sans mélanges. Très bien, passons à autre chose.
7. Pourquoi les lignes ?: Bon, commençons à
parler des lignes Instructure et de ce à
quoi nous devons penser. Parlant. Si vous
pensez à ce que je viens rappeler que je n'ai pas
rêvé de ce micro
hier soir. Je pense que je fais ce truc d'enseignement
en ligne
depuis trop longtemps quand je
rêve de mon micro de dialogue. Bizarrement, je pense que dans le
rêve que j'étais oui, je démontrerais comment je devrais
vraiment que c'est
un rêve factuel. Je démontrerais comment je
devrais en parler. C'est assez proche parce que c'est un micro, ce n'est pas un micro super sensible. C'est un excellent micro pour le dialogue
et pour tous les trucs vocaux. Mais je devrais y aller
directement. Mais au lieu d'aller
dans le côté, parce que je pense qu'il est important
que vous puissiez lire mes lèvres et ne pas être comme ça. C'est tellement aléatoire. C'est tellement aléatoire. Ok, c'est donc mon jour jusqu'à présent. Parlons d'orchestration. C'est vrai ? Lignes. Que voulons-nous dire quand je
parle de lignes ? Nous allons donc commencer
par nous concentrer sur des lignes, pas nécessairement
des lignes individuelles, mais des lignes qui
se croisent. La raison pour laquelle il s'
agit d'une bonne méthode est que la plupart des harmonies sont
constituées de lignes croisées. Je ne devrais pas en
dire plus. Une grande harmonie est constituée de lignes
croisées,
deux lignes jouant l'une à côté de l'autre en harmonie
ou quelque chose du genre. L'autre chose est que plupart des instruments de l'orchestre sont des instruments
monophoniques. Ils ne peuvent jouer qu'une
seule note à la fois, ou ils ne peuvent jouer qu'une
seule note à la fois sans
quelques techniques spéciales. C'est quelque chose que
nous avons appris. Dans la section instrumentation. Comme une clarinette
fluide, n'importe quelle pièce, n'importe quel
instrument à vent ou en laiton est vraiment conçu
pour jouer une note à la fois. Les cordes peuvent jouer
plus d'une note à la fois, mais la plupart du temps, elles
jouent une note à la fois. Certains instruments à percussion peuvent jouer plusieurs notes à la fois, comme se souvenir de n'importe quel instrument à
clavier. Alors, évidemment, piano, harpe. Certains instruments
sont davantage d'instruments d'accord, mais la grande majorité
des instruments de l'orchestre jouent
une note à la fois. En partant
du point de vue d'une ligne. Ou vous pourriez même
être capable de simplement dire une mélodie, la même chose. Vraiment. Une mélodie n'est qu'une ligne qui est la ligne la
plus importante. En regardant une
idée mélodique de la mélodie, une ligne où vous
voulez l'appeler. Et il se concentre en quelque sorte sur
ce que nous pouvons en faire. Nous n'allons pas seulement
orchestrer Mary Had a Little Lamb, de
100 façons différentes. En fait, nous allons
regarder de la vraie musique. Et c'est pourquoi je veux
utiliser ces chorales de bach, car la plupart du temps
et des cours d'orchestration qu'ils utilisent Mary avait un peu d'
agneau, 100 façons différentes. Et par rapport à ça, nous allons
utiliser de la vraie musique. Passons maintenant à
quelques autres principes.
8. Premier plan, second plan, arrière-plan: Ok, maintenant un concept selon lequel il s'agit d'un concept important et d'
orchestration je ne pense pas que nous
allons travailler beaucoup dans cette partie de la classe, mais je veux le
présenter pour qu'
il soit dans votre tête comme quelque chose. C'est cette idée du premier plan, du milieu et de l'arrière-plan. Maintenant, si cela vous semble
familier, c'est peut-être parce que vous avez suivi l'
un de mes cours de mixage, mixage
audio, que
vous faites , que vous avez fait un enregistrement ou que vous faites un morceau de de la musique électronique ou
quelque chose comme ça. Et vous entrez dans l'étape
du mixage qui équilibre tout et
il y a plus que cela. Mais ce monde, lorsque nous
mixons un morceau de musique, nous pensons au premier plan, au milieu et au fond. Il en va de même pour
l'orchestration, ce qui est une idée intéressante. Lorsque nous orchestrons, nous
faisons beaucoup de choses
similaires à celles que nous faisons
lorsque nous mixons de la musique. Beaucoup de principes
sont les mêmes. Nous essayons de nous concentrer sur cette profondeur en créant cet
arrière-plan de premier plan. Nous essayons de nous concentrer
sur l'espace en
remplissant la scène ou la salle. Nous le faisons simplement
complètement acoustiquement et non pas avec des faders et des choses, mais avec des houles dynamiques
et des trucs comme ça. Bon nombre de
principes sont les mêmes. C'est vraiment fascinant. Lorsque nous parlons de premier plan, milieu et de fond. Au premier plan, la chose que vous pourriez
penser le
plus à l'avance. Ce que nous voulons vraiment que
les gens entendent le
plus, le plus en face. Peut-être la mélodie. La plupart du temps, si vous avez une mélodie vraiment
prononcée, vous le voulez probablement au premier plan et il y a de
l'orchestration, tout ce que nous pouvons faire pour l'
aider à se manifester. Vous voudrez peut-être que les choses soient
en arrière-plan. contexte signifie donc
qu'ils sont moins importants à bien des égards,
mais ils ne sont pas extensibles. Appelons-les
différemment importants. Vous pourriez dire quelque chose
comme la base. La base est à quelque chose. Dans de nombreux cas, la base n'est
peut-être pas quelque chose
dont j'ai besoin que tout le monde
soit très conscient, mais j'ai besoin qu'elle soit là pour donner la pièce ou l'aspiration. Une couche de mise à la terre, en
quelque sorte. Et le juste milieu peut
être, pourrait être n'importe quoi. Mais la plupart du temps, nous
utilisons le juste milieu pour des idées rythmiques supplémentaires, des idées texture, choses qui donnent l'
ambiance de la pièce. Des choses qui ne sont pas aussi
importantes que la mélodie, mais qui ne sont pas aussi
importantes que la mélodie. Mais nous
voulons vraiment être entendus. Ce serait du
milieu. Gardez ces choses à l'esprit lorsque vous
regardez de la musique d'orchestre. Nous travaillerons davantage avec
eux à l'avenir. Mais pour l'instant, parce que nous ne
travaillerons qu'avec quelques lignes à la fois. Nous ne pourrions peut-être pas encore
vraiment
plonger dans ce concept, mais je voulais être
assis dans votre tête. Gardez une oreille à l'écart pour ça.
9. Un exemple de chorale: Ok, donc ce que j'
allais faire ici, c'est choisir le chœur de Bach que nous allons utiliser pour toute
cette classe. Mais quand j'y ai
réfléchi,
je pense que nous pouvons changer. Il se peut que nous ne restions pas avec
la même chose tout le temps parce que nous en aurons
peut-être très marre. Mais ce sont vraiment de
beaux corraux. Alors peut-être que nous n'en aurons pas
vraiment marre. Peut-être qu'on va juste adorer ça. Nous verrons, mais choisissons-en un. J'ai ici le livre Bach
Raman Schneider. Il s'agit de 371 choraux harmonisés, le grand livre des chorales de bach. Si vous avez suivi certains de
mes cours théoriques et peut-être quelques autres endroits,
j'ai mentionné ce livre. C'est juste une bonne chose à passer si
vous voulez, corrals. Excellent moyen de pratiquer la lecture à
vue. Ce livre. Comme vous pouvez
le constater, il est assez usé. C'est mon deuxième ou troisième exemplaire. J'ai ces 371 corrals. Je l'ai aussi parce que je suis un
super nerd à 20 côtés. Voici donc comment nous
allons choisir. Je vais au 371 recto verso. Je pense donc que je
vais simplement rouler ça deux fois et ensuite multiplier
ces chiffres ensemble. Et ça va être notre Chorale. Pas exactement précis,
mais assez proche. J'en ai neuf. Neuf. Le numéro deux est l'avoine qui
a atterri sur mon clavier. Refaisons-le. Assez près. 89 fois huit, c'est 72. Regardons le numéro 72. Assez bas. Numéro 722. Bien. Un court. Je ne veux pas
essayer de le prononcer. Je pense que c'est la clé
du sol mineur. Oui, je vois en sol mineur. Plongeons donc et
regardons les lignes qui s'y trouvent. Laissez-moi le mettre à
l'écran pour vous.
10. Trouver les lignes principales: Bon, voici donc la première
pièce avec laquelle nous allons travailler. Je l'ai donc entré dans Dory Co. Laissez-moi éteindre ces couleurs
amusantes. C'est celui que
nous avons choisi dans le rouleau de dés numéro 72. C'est le nom de
celui-ci. Google me l'a dit. Cela signifie que nous maintenons foi
abaissée à
votre parole ou à votre Seigneur, gardez-nous dans ta parole et dans ton
travail, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, cela ne nous
importe pas vraiment. Comme je l'ai déjà dit, en sol mineur. Il y a ce beau
Piketty troisième à la fin. Cela signifie que c'est un
tonique est un accord mineur, mais à la fin, nous mettons l'accord majeur de
tout ça quand même, juste pour s'amuser. Comme nous l'attendions pour un corral
mineur comme celui-ci, nous avons beaucoup de tonalité, donc nous avons beaucoup de
pop-up de pointes F qui nous aident à atteindre G. Allons-l' entendre. J'ai participé
à la partie piano, parce que nous allons apporter
une pièce avec tout un tas de choses. Le voici au piano. Disons simplement les
premières observations. Cette chose de premier plan et de
fond du milieu est assez apparente juste là-dedans. Nous avons une mélodie distincte et
la voix de soprano. La plupart du temps, dans un corral, on entend la voix supérieure comme la mélodie principale,
mais pas toujours. Ensuite, nous avons, donc j'
appellerais ça au premier plan. Nous avons une base de référence, un
bon mouvement dedans. Mais j'appellerais
peut-être cela le contexte. De jolis mouvements
au milieu. Les altos et les ténors, comme ça, nous donnent de
bons matériaux de base. Tout cela sera vraiment
utile pour l'orchestrer. En termes de lignes, nous
avons quatre lignes ici, quatre lignes formant
une seule harmonie. Nous allons nous concentrer sur chacune de ces lignes et nous allons faire quelque chose de différent chacun et, espérons-le, construire
un cadre d'orchestration à partir de là. D'accord, encore quelques choses. Dans cette section.
11. Comment ne pas la distribuer dans l'orchestre: D'accord, donc je
veux tout d'abord vous montrer ce qu'
il ne faut pas faire. Il y a quelque chose
que chaque fois que je
regarde les partitions
d'orchestre de jeunes compositeurs, il y a quelque chose que
je vois faire beaucoup qui ne fait que crier. Les deux. J'ai une expérience
dans ce domaine et je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Je n'ai pas vraiment pensé ce que je voulais ressembler. Parlons donc de la façon
d'éviter cela en montrant
comment le faire. Je vais prendre ma
voix supérieure, ma première ligne ici. Je pense que si je le sélectionne et que je vais
ensuite filtrer les voix, toutes les voix souches. On y va. J'
ai sélectionné la voix la plus haute ici. C'est la voix la plus haute. Je vais donc le mettre dans certains
des instruments les plus élevés. Mettez-le dans la flûte. Flûte aussi. Bien sûr. Hautbois, clarinette. Je suis monté là-haut. Très bien, et le basson
devient un peu plus bas. Passons peut-être à
la deuxième voix. Tout en bas. Mettons ça dans le basson. Très bien, donc mettons ça dedans. Zoos, mettez-le dans l'
autre basson deux. Maintenant, c'est super élevé. On va peut-être le
faire descendre d'une octave. Allons descendre ça
d'une octave. On y va. Que diriez-vous des cornes ? Mettons ça dans une corne
aussi, que diable ? Nous devons revenir en arrière et
être actifs. Bien sûr. Cela le met bien dans ma gamme de
confort d'autres cornes, ce qui est très étroit. Continuons. Allons chercher notre ligne ténor. Nous allons sélectionner le filtre. Voix, voix souches. Il est un peu plus bas, donc les cornes seraient bonnes. C'est assez bas. Allons remonter ça. Une octave. C'était notre premier nœud
D, comme je le pensais. Nous allons faire des cornes 34 pour ça. Allons aussi des trombones. C'est bon pour les trombones. Alors peut-être des trompettes. Les trompettes peuvent être assez hautes. Prenons donc notre première ligne. Mettez-le là et les
trois trompettes. Bien sûr. Peut-être cette dernière trompette que
nous allons faire notre ligne alto. Et
prenons-les jusqu'à une octave. Ça a l'air bien. Très bien, enfin, nous avons
juste besoin de notre voix la plus basse. Je vais faire la même
chose qu'avant. Oui. Il ne veut pas vraiment
me laisser copier ces premiers restes. Allons faire un tuba. Ensuite, nous allons sélectionner les
voix toutes les
factures à l'étage et les supprimer. Je vais le sélectionner. C'est également dans nos deux balles
mises en trombone basse. Laissons les percussions
tranquilles pour l'instant. Cela ressemble à une bonne chose d'orchestration
épaisse pour les cordes. Faisons juste ce qui est évident. Nous allons prendre notre première ligne là-bas. Allons chercher notre ligne Alto. En fait, faisons du violon 12. Et puis notre ligne alto, qui est cette ligne, l'alto est une ligne ténor. Je crois que c'était notre première ligne. On va le mettre dans le violoncelle. C'est une assez bonne gamme. Il se défonce. Mais je creuse un peu le violoncelle là-haut
pour qu'on le laisse. Très bien, puis notre base. Comme vous pouvez le voir, ce que je
fais, c'est copier et coller tout
cela et il n'y a
rien de mal à
copier le collage en partie. Mais ça a l'air assez haut. Allons faire descendre ça d'une octave. On y va. Ce que nous avons ici est important. Nous avons un son énorme. Qu'
allons-nous vraiment entendre ? Écoutons ce que
dit l'ordinateur, puis passons en revue. Allons juste, donnons un
coup de feu. On y va. Donc, cela
semblait plutôt bon. Très Oregon comme je pense que c'est sur un orgue comme
parce que c'était juste du dynamitage. Plus tôt dans cette vidéo. Ce que j'ai dit, c'est
que lorsque je vois des choses comme ça, je vois quelque chose qui
ressemble à une écriture très immature. Et la raison en est
que c'est l'évier de cuisine. On
utilise simplement tout. Vous n'avez pas besoin d'utiliser
tous les instruments. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la
moitié des instruments. Si vous parcourez
une partition d'orchestre. La plupart du temps, moins de la moitié des
instruments jouent en même temps. Si vous dites que je veux vraiment cela, je veux vraiment
utiliser les vents ici. Cela ne signifie pas que vous
devez tous les utiliser. Par exemple,
regardons cette flûte. La flûte 1 et le fluide
deux sont à l'unisson. Est-ce que ça va sonner
différemment ? Si je me débarrasse du fluide deux ? Dans ce cas, que va faire
l'ordinateur ? Il va probablement
faire un peu moins volume sur la flûte. Mais de toute façon, nous
n'entendons pas vraiment cette flûte. Il n'est pas très élevé du tout. Nous n'entendons pas vraiment cela. Nous entendons la trompette. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un peu comme
cela
se passerait dans une situation réelle. Nous entendions la trompette
sur n'importe quel liquide. Alors pourquoi ai-je ça ? Pourquoi est-ce que
cette grippe a doublé, doublé à l'unisson, non ? Ils planifient tous les deux exactement
la même chose. C'est inutile. En fait, cela ne sert à rien, car vous n'allez pas
entendre cela à la trompette. Nous pouvons donc nous en débarrasser. Hautbois, peut-être la même chose. Cela peut ne pas paraître
très différent. En fait, débarrassons-nous
du hautbois, des
clarinettes, des bassons. Débarrassez-vous de tous les vents et voyons si cela nous paraît
différent. voilà. Pas vraiment, peut-être des choses
vraiment subtiles, mais pas vraiment différentes en se
débarrassant de tous
les vents parce que les vents n'étaient pas très bien
orchestrés. Je pourrais ajouter les vents, d'une
manière que vous les entendiez
définitivement, mais la façon dont je l'ai
fait ici ne l'était pas. Pour ne pas oublier, vous n'avez pas besoin de l'évier de
cuisine à chaque fois. Nous voulons être un peu
plus délicats, en fait, beaucoup plus délicats
dans la façon dont nous
distribuons les choses
tout au long de notre partition. Comment décidons-nous ?
Comment décider quels instruments
nous voulons jouer, quoi et à quelle heure ? Nous devons commencer par
réfléchir à ce que nous voulons que
cela ressemble. C'est comme n'
importe quoi. Passons donc à une nouvelle vidéo
et parlons de ça.
12. Adjectifs : Comment le faire ?: Réfléchissons à ce
que nous voulons que cela ressemble. C'est juste que nous utiliserons
cela comme exemple. Nous pourrions le faire sonner léger, élastique
et léger. Nous pouvons le faire paraître lourd, ce qui est abondant
là où nous en sommes maintenant. Mais on peut le faire
paraître plus lourd. On peut le faire paraître sombre, on peut le faire sonner lumineux. On pourrait le faire paraître mince. Vous pouvez le faire paraître épais. Pratiquement tous les adjectifs
que vous voulez lancer dessus. Nous pouvons imiter ou renforcer
cet adjectif, je dois dire. Dans notre orchestration, nous sommes
dans un cadre très épais ici. Qu'est-ce qui le rend épais ? est vraiment gentil de tout
ce laiton, de laiton
bas, bas et de nos cordes
basses ici. Et si on le faisait
paraître plus léger ? Faisons donc quelque chose
qui va être beaucoup plus léger dans une situation. Je vais défaire tout un
tas et récupérer mes vents. Parce que lorsque je pense à la lumière pour orchestration,
nous voulons des victoires. Voyons voir, Allons-y. Nous voulons aussi une flûte fine ? C'est assez bas pour
la flûte 1, mais c'est bon. Restons-nous avec ça pour l'instant. Ovo ne demandons pas au hautbois de faire
la même chose que le liquide. Faisons en sorte que le hautbois fasse la
ligne alto, je pense que c'est B ? D ? C'est ici que
le klaxon est en train de faire. Mettons le hautbois ici. Maintenant, je vais
regarder les intervalles ici. Je veux juste m'assurer que nous savons que les
intervalles sont corrects. Je veux dire, parce que
c'est une pièce écrite, je ne m'inquiète pas comme contrepoint ou
quoi que ce soit de ce genre. Je regarde la
distance pour voir le hautbois. Je veux être sous la flûte, mais pas beaucoup. Vous voyez qu'ils sont
vraiment proches. Ils ne sont qu'
à un tiers pour la plupart de tout ça. Donc, c'est bien. Ça va produire
un son assez léger. Ils sont tous les deux très bas. Je veux peut-être le faire
apparaître, mais Claire, c'est dingue. vais laisser de côté les bassons,
je vais laisser de côté. Et je pense que tous les cuivres. Je vais laisser de côté. Peut-être. Je vais faire quelque chose de bizarre
avec la trompette. Regardez cette trompette. Il va arriver
juste là sur ces dernières notes, nous allons juste ajouter une trompette, juste pour lui donner un
petit coup de pied supplémentaire. Il y en aura peut-être trop. Nous verrons des cordes. Allons tout faire. Faisons la même chose. Prenons les ficelles ici. Eh bien, prenons la ligne ténor. Mettez-le ici, mais je vais
supprimer ces premiers. Et puis mettons la
ligne de base et le violoncelle d'une octave. Et nous allons nous en débarrasser, et nous allons nous débarrasser de l'alto. Voyons ce que j'ai ici. J'ai de la flûte, du hautbois, joue leurs lignes sur les lignes
soprano et alto. Trompette, une qui arrive juste
à la fin, doublant à l'unisson. La ligne de flûte que j'ai. La ligne de soprano
qui arrive, le violon. Je pense que dix ou une ligne de ligne
arrivent ici, puis la ligne de base arrive ici. Je n'ai peut-être pas la ligne
Alto nulle part. C'est bon. Nous nous occuperons de cela plus tard. j'ai
mis le piano en sourdine, donc nous n'
entendrons pas le piano. Il devrait donc s'agir d'une orchestration assez
légère. Allons l'entendre. Entends-le encore une fois. Je pense que je vais me débarrasser de ce
violoncelle jusqu'à la première fermata. Aussi, y compris cette Fermata. Y compris les fermatas ici. Ça me dérangeait.
Oui, juste là. Je veux qu'ils entrent
après la fermata de
l' Armada. Allons l'entendre maintenant. Traitement beaucoup plus léger
de ce même matériau. Je n'avais pas besoin de tous
les instruments pour le faire. C'est plutôt une approche
de lame de rasoir. J'ai toujours un bon son gros. Il est facile d'oublier à quel point les violons sont
épais. Rappelez-vous que c'est comme 1015
personnes qui jouent ça. Si je voulais vraiment
un son plus léger, je pourrais laisser ça plus
léger que ça, pourrais vivre
complètement avec des cordes. Il suffit de jouer en ajoutant
plus de vents tout au long de cela. Nous devons toujours
commencer par
réfléchir au type de
son que nous voulons. Il ne s'agit pas seulement de jeter de la peinture sur le mur
et de voir ce qui colle. Pensez à ce que vous voulez
avant de l'écrire.
13. Le doublement est un mot à double sens.: Très vite, je
voulais juste m'interroger
un peu sur ce mot qui
double que nous allons faire
face à tout un tas de choses. Ce que nous doublons
a deux significations et orchestration complètement
sans rapport l'une de l'autre. Super agaçant. Mais je veux m'
assurer que nous sommes clairs sur ces deux réunions. Nous avons déjà
parlé de l'un d'entre eux. Lorsque nous
parlions d'instrumentation, nous avons parlé de
doubler en ce qui concerne
peut-être que le joueur de flûte
devrait doubler sur piccolo. Cela signifie que vous ne jouez
pas des deux instruments en même temps, mais ce serait un doublement accepté ou doublement
inconnu ou
quelque chose du genre. En fait, cela signifie simplement la façon dont
on peut s'attendre à ce que quelqu'un joue de
deux instruments. C'est une utilisation
du mot « doubler ». Mais ce
dont nous parlons maintenant
n'est pas du tout sans rapport. Ce dont nous
parlons maintenant, c'est de doubler le même matériel musical
dans deux instruments ou plus. Ici, ce
n'est pas un double. Ils jouent deux
instruments différents à différents, ils jouent du matériel
musical différent. violon 1 et ce
bar en particulier, violon et la flûte sont en train de doubler. Ils jouent
le même matériel. Ils sont en train de doubler à l'unisson. On pourrait même dire, ce qui signifie qu' il n'y a pas d'harmonie
qu'ils jouent. Il n'y a pas d'octave à
laquelle ils jouent. Ils jouent
exactement les mêmes notes. C'est le genre de
doublement dont nous parlons maintenant que nous
allons travailler
pour la plupart,
la majorité de cette classe, pour tout le reste de cette classe. Quand je dis « doubler », c'est ce dont nous parlons. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui
planifie des instruments. C'est juste bizarre de voir comment nous
avons dans une discipline très
spécifique, orchestration, nous
avons un seul mot qui signifie des choses complètement
sans rapport, mais c'est comme ça que ça se passe. Si quatre sont le
reste de cette classe, si je dois parler quelqu'un comme jouant de deux instruments
différents, je dirai spécifiquement qu'au lieu de
doubler, aller de l'avant, doubler désigne le même matériel
musical ou matériel musical
très similaire joué par les mêmes instruments, joué par différents instruments.
14. Les six méthodes: Ceci étant dit, comme l'orchestration
consiste à combiner les couleurs, nous allons maintenant passer en revue les six principales façons de combiner les couleurs. Quand je suis assis à combiner les couleurs, je suis assez littéral ici. Nous
parlons bien sûr des couleurs sonores, des couleurs des
différents instruments. Mais si vous pensez que si
un fluide est lu dans un hautbois est bleu et que je les
joue ensemble,
je vais devenir violet. Ce n'est pas très différent de cela. Nous avons toutes ces couleurs, tous ces instruments
dans l'orchestre, chacun fait une couleur
différente. Et nous allons
commencer à les combiner pour
créer de très belles palettes de
couleurs qui
sont vraiment moches
selon ce que vous voulez ou
quoi que ce soit entre les deux. Les six façons de mélanger
ces couleurs ensemble. Il y a bien plus que cela, mais ce ne sont que
les six méthodes standard que nous utilisons comme point de départ. C'est ce que nous allons faire. Presque pour le
reste de cette classe, nous allons travailler
sur ces six façons. La première est un seul
instrument qui joue la ligne. Cela signifie utiliser la couleur de cet instrument et comment
pouvons-nous le faire ressortir le plus possible ? La deuxième méthode consiste à utiliser deux instruments
ou plus. Deux ou plusieurs du
même instrument jouant une ligne à l'unisson. Ce serait donc comme les deux
flûtes jouant cette même ligne. Cela change la couleur. Il est léger, mais cela
affecte un peu le son. C'est une technique qui mérite
d'être envisagée dans les bonnes situations. C'est aussi bien ça. Numéro trois, deux ou plus d' même instrument jouant la ligne dans différentes octaves. Ce serait comme si je
faisais jouer les deux flûtes, mais une flûte en octave. C'est un son très
distinctif comme jouer une octave
plutôt que jouer à l'unisson. Numéro pour deux instruments
différents ou plus, jouant la ligne à l'unisson. C'est donc comme
ce que nous avons ici. Flûte, hautbois. Ce n'est pas ce que nous avons ici, car ils ne doublent pas. Ce serait doubler s'ils jouaient
du même matériel. Oups. Maintenant, c'est ce que nous avons ici. Le même matériau à l'unisson,
deux instruments différents. Numéro 52 ou plus
différents instruments jouant la ligne dans
différentes octaves. Ils
ont été séparés par une octave, probablement en prenant la
flûte vers le haut d'une octave. Ensuite, nous avons ce
genre de cinquième cas. Numéro six, plusieurs instruments jouant la ligne
avec les intervalles entre les instruments
étant autres que l'unisson et les octaves. En d'autres termes, ajouter une
harmonie dans d'autres instruments. Voilà donc les six
principales façons fondre la couleur avec l'orchestre. Nous allons donc
plonger dans la première méthode. En ce moment. On y va.
15. Méthode 1 : fin et propre: Ok, ce que je veux faire ensuite c'est que nous allons passer par
chacune de ces méthodes. Donc, notre première méthode, la première
méthode, n'est qu'un seul
instrument jouant une ligne. Une autre façon de faire ça. Nous n'
allons pas simplement écrire une ligne pour un instrument. Je vais faire les quatre lignes, mais chaque ligne un seul instrument
fonctionnera toujours avec plusieurs lignes. Mais chaque ligne n'est en
soi que dans une rue. Ils les gardent plus intéressants. Je vais faire la
même chose quatre fois
pour faire des exemples plus
intéressants sur le plan musical. Maintenant, vous vous
dites peut-être pourquoi allons-nous commencer par jouer
un seul instrument ? Une ligne ? Cela semble vraiment
rudimentaire et simple. Oui, mais attends,
jeune sauterelle. Les marches de bébé que nous allons construire
à partir d'ici. Et il y a beaucoup de choses que nous
pouvons emporter simplement en
regardant ce que ça
va ressembler. Et si nous le donnons, donnez la ligne à une
seule flûte plutôt que de la donner à plusieurs
fluides, à différents problèmes. Je vais donc faire cela pour toutes les différentes
familles parce qu'elles ont
chacune leurs
propres choses uniques. Maintenant, il y a un million de choses
à suivre ici. Et ce que vous
allez vraiment vouloir faire c'
est difficile à dire, mais je ne veux pas que vous écoutiez ce que
je dis et que vous mémoriez comme un
millier de règles pour le chemin, si nous le faisons. De cette façon, ça
va sonner de cette façon. Si nous le faisons de cette façon, cela
va ressembler à ça. Essayez de ne pas mémoriser
toutes ces règles. Ce que vous
voulez vraiment pouvoir faire, c'est entendre
en interne
ce que vous écrivez. Pensez que si je mets cette
mélodie dans la flûte, à
quoi cela ressemblera-t-il ? Arrêtez, faites une pause, réfléchissez. Qu'est-ce que ça ressent avec
cette mélodie dans la flûte ? Pensez-y et dites, eh bien, que ça ne fonctionne pas, ça
marche. J'aime bien ça. Maintenant, je dis que comme si c'était la chose la plus facile au
monde à faire et ce n'est pas le cas, il faut beaucoup de pratique, mais c'est là que
je veux que vous
me demandiez que je vous dise toutes ces
choses que je suis un peu visualiser pendant que je
les assemble n'est vraiment que ma façon de
vous aider à y arriver. Ce sont de bonnes choses que
je vous dis, mais ce que je veux vraiment que
vous puissiez faire, c'est intérioriser et entendre ce genre
de choses. Écouter beaucoup de
musique orchestrale vous aidera également. Plongeons dans les cordes.
16. Cordes: Maintenant, la chose à laquelle il faut penser
avec les cordes, c'est que je devrais probablement aimer
les vents et les cuivres d'abord. Mais nous y voilà. Faisons la force. Le problème avec les cordes,
c'
est que lorsque nous donnons une mélodie à un instrument de violence 11, nous ne la donnons pas
à un seul instrument. Nous le donnons
à dix ou 15 personnes, selon la taille
de l'orchestre. Nous avons donc un son
très unique , mais faisons-le simplement. Prenons notre partie piano. Je vais prendre la première partie et la
mettre ici. On y va. Maintenant, je vais aller dans
Modifier et sélectionner des voix, passer par les voix en aval
et m'en débarrasser. On y va. Maintenant, nous avons juste une voix dans
le premier violon. Je vais mettre la voix
dans le deuxième violon. Maintenant, j'ai aussi
la voix en cas de violence. Eh bien, finissons ça. Mettons l'alto, mettons la ligne ténor. Ensuite, dans le violoncelle va
mettre la partie basse. Nous avons donc maintenant les quatre
voix séparées. Donc, la première chose que je vais
chercher, c'est que nous avons des notes hors de portée ? Je ne pense pas que nous le fassions. On dirait qu'il se trouve très bien dans les gammes de ces
instruments. En fait. Une chose est que Doric WHO a
en fait une caractéristique où les notes vont devenir
rouges ou vertes ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas si c'est hors de portée
pour cet instrument. Je peux donc vite voir que je ne crois pas que quelque chose
soit hors de portée tant que cette fonctionnalité est propre, ce que je suis presque sûr que c'est le cas. Prenons quelques suppositions ici
sur ce qui va se passer. À quoi ça va ressembler. Ce sera en fait un son
assez épais parce que beaucoup de gens jouent ces lignes
individuelles. Voyons donc juste un
violon. Je vais aller au violon solo. Allons juste entendre un violon ici. OK ? Maintenant, je suis déjà ennuyé par nos bibliothèques d'échantillons
ne soient pas très bonnes. Maintenant, il y a beaucoup de choses que nous
pourrions faire ici si nous voulions le rendre
plus mince. Comme vous le trouverez. Lorsque nous effectuons cette
technique consistant à donner une ligne par instrument, le résultat
est
généralement net et clair. C'est un son très simple et
pur. Les cordes boueuses
qui se chargent un peu. Ce que nous pouvons faire si nous le voulions
vraiment, nous pourrions écrire en solo ici. Regardez ça aussi. Cela ne va
rien faire pour le midi. Mais si nous avons écrit en solo et que nous
mettons cela sur les
quatre instruments, alors ce que nous demandons c'est
littéralement qu'une seule personne joue ceci. On peut dire qu'une seule
personne joue cette ligne. Et puis, en gros, nous avons créé un quatuor
à cordes au sein de l'orchestre. Nous avons pour les instruments solo, vous pouvez le faire et
cela va sonner bien différent de celui de toute la section. Ça va être plus calme,
ça va être plus mince, ça va être plus
propre, pour ainsi dire. Un son vraiment adorable en fait. Maintenant, vous devez faire attention
à ce que vous faites autour cela parce
que c'est beaucoup plus silencieux, mais il peut s'agir d'un son
vraiment génial. Allons l'entendre complètement. Avec toutes les cordes dedans. On y va. Joli. Une chose qui, à mon avis, serait utile si nous
le ralentissons avec ces échantillons particuliers. C'est là encore une de
ces choses où les échantillons ne rendent pas justice. Ce n'est pas vraiment ce que
ça va ressembler. Il y a
certainement cette poussée que nous nous occuperons de mettre
en place de meilleurs échantillons plus tard. instant, je
veux juste me concentrer sur la dénote. Nous devons utiliser un peu notre
imagination. Parce que cela fait partie de
la nature de la composition. Je l'ai un peu ralenti. Voyons
voir ce qui se passe. Peut-être un peu mieux. Si je voulais vraiment que ce
soit fin et propre, je ferais d'écrire
en solo sur les quatre parties ici. On l'emmène juste à
ce quatuor à cordes. Il va l'éclaircir d'une tonne et produire un son
vraiment propre et immaculé.
17. Bronze: Bon, essayons dans les cuivres. Alors rappelez-vous que ce que nous voulons faire
ici est clair et clair. Je vais prendre
notre première ligne. Dans ce cas, notre première ligne
est notre son le plus élevé. Je vais donc le
mettre dans une trompette. Et notre deuxième ligne. Eh bien, regardons juste ça. Ce taux est relativement
faible pour l'essai. En fait, c'est une bonne
portée pour la trompette. Il commence
ici dans le G, descend à un F pointu, c'est la note la plus basse. Le nœud le plus élevé est
à la hauteur de ce F naturel. Et c'est très bien. C'est une bonne gamme. Avec cette plage, ce que cela signifie, c'est que cette trompette
ne
criera pas si c'était
une octave plus élevée, si c'était une
octave plus élevée, BTU haute. Mais si ça, si cette application était autour d'un C ou quelque chose
comme ça au-dessus du grand livre, dans les lignes du grand livre, alors
ça va crier. Ils doivent jouer
très fort. Si nous voulons être propres et
clairs, nous ne voulons pas cela. Il s'agit d'une bonne gamme pour faire
quelque chose de propre et clair. C'est juste dans leur zone de
confort. Ils n'ont pas besoin de s'enclencher. Ils peuvent garder les choses simples et
agréables. Nous n'avons pas à
écrire en solo là-dessus
car il ne s'agit que d'une seule personne. Ce n'est pas un ensemble. Maintenant, si nous voulions ajouter notre
deuxième ligne, voyons voir. Qu'est-ce qui serait bon de le mettre en place ? Je ne veux pas le
mettre en trompette non plus. Parce que ce que je
vais essayer de faire ici, c'est d'utiliser un seul
instrument par voix. Ce sera un
peu délicat, mais mettons-le dans le klaxon. C'est bon, c'est cool. Voyons ce qui va se
passer dans le klaxon. La gamme est très bien. Maintenant, vous savez ce que je
pense des cornes, mais cette gamme est
plutôt bonne pour une corne. Je pense que c'est bon. Oui, je pense que ça va
être plutôt cool. Passons à notre troisième ligne. Ok, donc c'est
comme une ligne ténor, je pense au trombone. Essayons ça dans notre trombone. Maintenant, nous sommes assez
défoncés ici pour notre trombone. Mais nous ne sommes pas hors de portée. Je vais le quitter. Ce n'est pas crier au trombone, mais il n'est pas bas. Mais rappelez-vous trombone ne fonctionne pas de
la même manière que la trompette que lorsqu'un trombone prend
des notes très élevées. Ils ne le font pas, ils peuvent
en fait jouer notes très élevées
avec
un certain contrôle. Ils n'ont pas à aimer, ouah, pour obtenir ces notes hautes, les notes
inférieures sur le trombone. Et ils font certaines
des notes basses. Et s'ils
veulent leur obtenir ces notes de pédale
basses
que nous avons regardées, ils veulent les obtenir, ils doivent
les sortir comme ça. J'ai vraiment mis de l'air derrière eux. Mais la portée supérieure du
trombone peut être très douce. Je pense que cela pourrait
fonctionner plutôt bien. Laissons ça
là, puis
essayons notre base de référence. Dans le tuba. Rien n'a de portée. Ces choses rapides
peuvent être assez maladroites. Le trombone ou je veux dire, sur le tuba,
dépend en quelque sorte de notre tempo. Ils vont bien. Ils vont très bien dans n'importe quel joueur de tuba
dira, je peux jouer ça. Ils ont raison. C'est juste
pour mon goût personnel. Ce genre de grandes
lignes d'archaea devient vraiment rouge. Ils
enlèvent la légèreté que nous essayons de créer. Laissons-le. Je
pense que c'est bon parce que nous avons
un rythme assez lent. Mais j'ai du mal à obtenir un vrai son legato d'un tuba. Je suppose que je vais le dire de cette façon. G ici va être un
très beau son sur un tuba. Cet accord m'a vraiment l'air
très sympa. Nous avons ce gros tiers ici, soit une octave entre les deux. Nous avons une autre octave
du G, puis je suppose que
D en dessous. On dirait que sur un terrain très
bien empilé, je pense que ce sera un bon son. Allons l'entendre. On y va. Ce que nous avons entendu ici est
plutôt correct. Je pense que c'est ce que
nous avons entendu parler. Un son assez beau, un son
très léger, oui, mais la trompette domine
clairement. Comment pouvons-nous faire face à cela ? La gamme de
trompette est bonne. La trompette, ça va
généralement
passer plus que
tout le reste. Nous pourrions faire quelques choses,
nous pourrions faire de la dynamique. Allons dans notre Dynamics et disons la trompette. Je vais leur donner du piano. Si je fais cela, je dois
donner de la dynamique à tout le monde. Disons donc la mezzo forte
à tous les autres. Ce n'est pas une excellente façon
de faire face à cela, mais ça peut aller. Souvent, lorsque vous avez un morceau de musique
conçu pour aller ensemble, cela se fond ensemble. Les chefs d'orchestre
aiment vraiment que vous ayez la même dynamique sur tous. Ensuite, ils vont les équilibrer. Notre cas, ce que nous
faisons ici, c'est
dire au chef d'orchestre, hé, ne laissez pas cette trompette
sortir trop. Quel chef d'orchestre
supposerait quand même ? Mais cela indiquera
clairement ce que nous voulons. Voyons ce que
fait l'ordinateur avec ces informations. Essayons encore une fois. J'aime plutôt ça, sauf pour cette note de corne bizarre qui
a sauté à la fin. Qu'est-ce que c'était ? C'était comme un
échantillon bizarre. n'y a aucune raison
pour que cela soit ici. Juste un joueur de cor qui veut
se faire entendre, je suppose. De toute façon. Donc, cela a définitivement
tonifié la trompette, peut-être un peu trop. Je pourrais peut-être aller
à un piano mezzo ici pour équilibrer
un peu plus ça. Mais si nous ne
voulions pas faire de dynamique, une chose que nous pourrions faire
est que nous
pourrions nous concentrer, envisager un muet
sur cette trompette. On pourrait faire quelque chose de
vraiment maladroit comme hors scène. C'est quelque chose que les compositeurs ont fait un
tas de choses où vous en prenez, généralement cela se
fait dans les cuivres. On emmène des joueurs
et on les met littéralement hors scène comme dans le hall
de la salle de concert. Ce n'est pas une bonne utilisation pour cela, mais c'est
quelque chose que vous pouvez faire. Mais surtout si je donnais
ça à un vrai orchestre, j'aime généralement ce son. Ce que je ferais probablement, c'est que
j' écrirais cette même
dynamique que tout le reste. C'était comme ça, et j'avais laissé
le chef d'orchestre l'équilibre. Mais c'est un bon son. Lorsque la trompette est équilibrée,
c'est un son agréable. Encore une fois, un instrument par
partie par ligne, je dois dire. Très joli, presque
baroque. Eh bien, je veux dire, c'est de retour. là que tu y vas. Mais Finn et propre.
18. Vents: Maintenant, si vous m'avez donné
cette musique et que vous m'avez dit, écrivez-la et rendez-la aussi
fine et propre que possible. Mon instinct serait que je
vais aller au vent. Les vents sont vraiment
là où il est
pour être fin , propre et léger. Son aéré, aéré, sonne
comme beaucoup d'air, beaucoup de sens
parce que les instruments à vent, mettons-le dans les vents, voyons si nous pouvons faire un beau son
léger et aéré. Je vais prendre
la première partie. Mettons cela dans
nos choses les plus élevées. Ça va probablement être la flûte. Je vais me débarrasser de
cette mezzo forte, juste pour voir ce que nous avons
obtenu de la batte. Notre deuxième partie, ou partie alto. Je pourrais le mettre dans le hautbois. Cependant, les hautbois l'ont compris. C'est un anche double.
C'est un son très lumineux. Ce ne sera pas le son le plus
doux du monde. Cependant, je n'ai que
quatre instruments ici, donc je
dois utiliser le hautbois. Très bien, utilisons le
hautbois. J'ai aimé le hautbois, j'ai aimé le son du hautbois. Mais quand nous essayons faire un
son vraiment léger comme
celui-ci, ce n'est pas mes pièces de
trombone préférées. Allons voir la clarinette. Je suppose que ça va être en mesure de faire face à
ça dans une seconde. Ensuite. La partie basse que nous mettrons
dans le basson. Voyons ce que
nous avons fait ici. Débarrasse-toi de ça. En fait,
laissons-les tous là. Je pense que ça
aide à la lecture. Dans d'autres, ils
font aussi la même dynamique. Bon,
regardons les parties du hautbois. termes de portée. Nous sommes assez bas. Rien n'est hors de portée. Rien n'est vraiment comme dans ce
genre de zone de squat d'oie. C'est une sorte de haut niveau
du hautbois. Son. C'est plutôt sympa. La clarinette est assez basse ici. Mais nous ne sommes pas tout à fait
hors de portée. Je ne pense pas parce que
nous sommes au comptage ou à la hauteur. Basson. J'ai vraiment adoré le registre
supérieur ou le basson se fond très
bien avec le hautbois, mais
laissons-le ici pour l'instant. Je suis presque
tenté d'y participer, comme changer certaines de
ces voix pour
que nous obtenions une voix qui a des
notes plus élevées dans le basson. Mais ne faisons pas cela.
Gardons les choses simples pour l'instant. On se
complique plus tard. Donc, dans l'ensemble, ce que je
vois ici est plutôt sympa. Essayons ça. Voyez quels sont nos échantillons ici. Pensez-y. Je dois couper tous mes soutiens-gorge. Nous n'entendons que des victoires. Nous devons essayer. C'est plutôt sympa. Si je voulais
rendre ça encore plus léger. Une chose que je pourrais
envisager de faire est me débarrasser
de la partie de base. Je fais juste ça. Cela
le rendrait un
peu plus léger. Ce bas
de gamme, ça nous
dérange un peu. Cela l'
allégerait encore plus. Je pourrais aussi prendre cette
clarinette d'une octave. Laissez-moi juste l'essayer. C'est un peu de
tricherie, mais qui s'en soucie ? Ok, donc maintenant j'ai ce
nettoyage d'une octave. Cela va faire de la
clarinette la plus haute voix. Ce qui est intéressant. D'accord. J'ai mis ma clarinette au-dessus
de la flûte. Est-ce que c'est mauvais ? Non, ils ont des couleurs différentes. Nous n'avons pas vraiment à nous soucier du croisement
vocal et de choses comme nous l'avons fait dans les classes de
contrepoints. C'est une autre chose. Il y a de très bonnes
raisons de faire la clarinette au-dessus de la flûte. N'oubliez pas que
l'extrémité basse du liquide va
être difficile à entendre. Ce n'est pas si bas
qu'on ne l'
entendra pas dans certaines de ces notes
basses. Mais voyons ce que nous avons obtenu. Oui, si léger et
propre, c'est probablement la
meilleure façon d'obtenir cette belle lumière et son propre.
19. Percussion: Je suis en quelque sorte une liste d'achèvement, donc j'ai ressenti le besoin d'
inclure des percussions ici. Cela ne va pas vraiment
marcher, et les percussions. Les percussions fonctionneraient pour compléter ce que
nous faisons ici. Mais en soi, il n'y a vraiment aucune percussion
que je veux faire ici. Nous avons beaucoup trop de notes
à utiliser. Les timbales. drone latéral, c'est bizarre, mais la grosse caisse claire,
les cymbales. Rien de tout cela ne
sera particulièrement utile à nos fins ici, j'envisagerais d'utiliser percussions
malates,
peut-être que le xylophone, en particulier le xylophone, pourrait jouer ça chez une
personne avec formalistes. Peut-être de la difficulté. Mais le xylophone est un joli petit instrument
léger et aéré. C'est un peu maladroit. Cela le
rend moins léger. Mais c'est surtout des
hautes fréquences et ça le sera, ça pourrait fonctionner. Je ne peux pas penser à un
autre
instrument de percussion qui serait vraiment, même l'
instrument de percussion malate qui traverserait vraiment ce sentiment d'être mince et
propre que nous recherchons. Peut-être comme la catalase
ou quelque chose comme ça, mais elles sont tellement brillantes que je ne
voudrais pas les utiliser. Cela vaut la peine d'être envisagé
pour ce genre de choses. Je n'utiliserais pas de
percussions pour essayer
d'obtenir un son léger et fin. La percussion est probablement sortie.
20. Piano/Harpe: Si vite, on peut
parler de piano et de harpe. Nous savons ce que
c'est au piano. Quoi, ça va
ressembler à une harpe. Laissez-moi mettre le
tout dans la harpe. Est-il jouable ? Voyons voir. Oui, je pense que c'est le cas. Je pense qu'une harpiste
peut jouer en l'état. La harpe est très plumeuse. C'est presque comme une
guitare de cette façon. Comme la
guitare classique de cette façon. Ce ne sera pas un bon moyen d'obtenir ce son
léger et aéré. Je pourrais utiliser si je
voulais utiliser dur, je pourrais l'utiliser pour
compléter les vents. En fait, faisons-le. Laissez-moi vous
montrer comment je fais ça. Ce genre de choses est un peu hors de
notre méthode. Considérez donc cela
comme une diversion. Ce que je pourrais faire ici, c'est que
nous allons regarder cet accord. Qu'
avons-nous ici ? G, D, G, B. Ok, nous avons donc
un accord en sol majeur. Je vais donc aller au cœur. Et je vais faire
quelque chose comme ça. Allons g, g, g, et ensuite on
va faire quelque chose comme ça. Il suffit de faire un bon gros cordon. Ils y
réfléchissent en quelque sorte. Faisons-le ici aussi.
Et il y a un autre GK. Faisons donc le même accord. Ce que je fais ici, c'est juste
dire qu'une harpiste pour arpégier certaines
de ces batailles, je devrais avoir cette harmonie. C'est la même harmonie. OK, c'est cool. Faisons-en encore une. Est-ce qu'on a un code
différent ici ? Vous avez un CFC, donc nous avons un
accord en fa majeur. Un peu cool. Ça va être un peu bizarre. F. Bien sûr, je pourrais continuer, mais j'
écrirais comme ça. Ensuite, sélectionnez-les
et disons-leur de les rouler. C'est le symbole de notre
arpéggiat ou tout simplement un peu comme rouler
la grosse ligne
squiggly devant elle. Je vais jouer à
ça et aux vents. Voyons ce que nous avons ici. D'accord, c'est plutôt
cool. Je pourrais même me débarrasser de ces choses
basses en fait, si je veux vraiment
obtenir ce son léger, donnez-leur
juste quelques
notes haut pour arpégier. Ce serait une bonne chose de léger. La harpe peut vraiment
complimenter ici. Mais en donnant ceci,
n'importe laquelle de ces lignes à la harpe comme sa propre chose,
pour créer ce genre de son
léger, fin et propre. Cela ne va
pas vraiment très bien fonctionner. Mais pour compléter, ça
peut être assez sympa.
21. Méthode 2 : Échauffement et ondes: Les 22 ou plus
du même instrument, doublant la ligne à l'
unisson, connaissent les octaves. Ce que nous allons en tirer est peut-être différent de ce
que vous pensez. Nous allons obtenir un
peu plus
de chaleur en disposant de deux
instruments là-bas. Et que vous pouvez penser à cela
de la même manière que nous nous
réchauffons des cordes. Pensez donc à quand la corde, quand il y a un
violon solo qui joue. Alors, si vous, la différence entre cela et toute la
partie de la violence, comme beaucoup d'entre eux
jouent tous la même chose. Est-ce un son beaucoup, beaucoup plus
chaud qui va
réchauffer , provient des
imperfections de tout le monde ? L'intonation de chacun est
très légèrement différente, comme si elles peuvent toutes être en accord,
mais elles font tout de même cette chaleur
parce que tout le monde est un peu
différent de tout le monde. Ça fait de la chaleur. Si vous êtes guitariste, c'est un peu comme une pédale de chorus. La grande chose que nous
obtiendrons en
doublant les mêmes instruments à l'unisson, c'est un
peu plus de chaleur. Maintenant, ce que nous allons perdre c'est que nous allons obtenir un peu
plus ce que j'appelle vaciller, juste parce que j'aimais
la chaleur et le vacillement. Mais hésiter n'est pas un mot
parfait ici. J'essaie de trouver le
contraire de la précision. C'est comme une imprécision, je suppose. Pensez à des choses comme
les articulations. Si vous voulez que la note
aille comme ça. Pour être très court et précis, deux personnes
font exactement la même chose. est peut-être un poil détaché, et cela pourrait faire un
peu d'imprécision. Aussi l'intonation, si vous
avez deux flûtes qui jouent exactement
la même chose
et qu'elles
tiennent juste une note sans vibrato. C'est un peu dangereux
parce qu'ils peuvent être un peu désactivés et cela peut
sembler mal. S'ils sont parfaitement en
accord avec l'oreille humaine, vous obtiendrez cette chaleur. Mais s'ils sont un
peu désynchronisés, vous allez simplement désynchroniser. Il y a donc un
peu plus de danger là-bas. Une chose qui mérite d'être
notée, c'est qu'il y a une autre raison de
doubler comme ça. La raison en est la sécurité. Comme si vous travailliez
avec un groupe pas très bon
ou peut-être un groupe de lycée, du premier cycle,
quelque chose comme ça. Ensuite, vous pourriez
doubler pour plus de sécurité. Par exemple, nous pourrions dire que allons mettre la ligne dans deux liquides alors que je ne le veux vraiment que dans une
seule flûte, peut-être en utilisant simplement la
grippe comme exemple. Mais peut-être que nous n'avons pas à le
mettre dans les deux fluides simplement parce que c'est
une ligne assez délicate et qu'elle pourrait ne pas être très
bien jouée par l'un ou l'autre. Vous bénéficiez d'une
sécurité supplémentaire en l'ajoutant. On lui donne deux
personnes contre une. Fondamentalement, ce n'est pas une bonne
raison d'orchestration de penser comme ça. Mais si vous craignez que la ligne ne se
joue pas, alors la donner à des personnes
en groupe amateur peut vous aider. Il peut aider à
s'assurer qu'il est joué. La grande chose que
nous allons sortir de cette méthode, c'est la chaleur. Mais au sacrifice
de moins de précision.
22. Vents: Bon, voyons d'abord
les vents cette fois. Cela va être
un effet qui
n'est pas très bon pour l'
ordinateur. Permettez-moi de le répéter d'une
manière moins bizarre. La lecture de l'échantillon ne
va pas montrer cela avec précision. Et je vais expliquer
pourquoi dans une seconde. Ok, donc je vais
donner notre première ligne pour adapter aux deux fluides. l'unisson, la flûte One s'est envolée
à l'unisson parfaite. Que
va-t-on entendre ici ? Dans le monde réel ? Ce que je pense que nous entendrons, c'est
un peu plus de chaleur. Parce que tous les deux, ces légères imperfections qui peuvent être bonnes ici peut-être que nous ne
jouons pas vraiment à ces fermatas, mais à ces fermatas avec ces choses
durables en parfait état l'unisson peut être un peu dangereux parce qu'ils peuvent dériver un peu hors d'
accord. Mais dans un
groupe professionnel, vraiment. Cependant, ce que je pense que nous allons
entendre quand je jouerai avec
seulement ces deux lignes, c'est essentiellement
une flûte plus forte. Je pense que parce que les très
légères imperfections que nous attendons d'un humain , l'ordinateur ne
va pas faire. Ce sera exactement la même chose. En fait,
écoutons un seul , puis les deux ensemble et
voyons si nous pouvons entendre une différence. Il existe maintenant un moyen de faire
ressortir ces imperfections. On pourrait acheter D2, N1, juste quelques cents. Nous pourrions faire quelque chose
comme ça, mais ce n'est pas le cas. Gardons ça pour des rations de
synthèse. Mettez le piano en sourdine. Et je vais couper la
flûte, l'étui T2. Nous n'
entendrons qu'une flûte ici. Très bien,
alors entendons ça. Maintenant. Faisons cela avec les deux liquides. On y va. Oui, c'est
pareil, sauf un cheveu plus fort. Mais écoutez ce
F Sharp ici. Il suffit de concentrer votre oreille
sur ce F tranchant lorsque nous y arriverons une
fois de plus avec les deux liquides. Vibrato, vibrato
sur ce F pointu. C'est ce que ferait un joueur de
flûte normal. Vibrato est quelque chose qui contribue
vraiment à cette
chaleur parce que nous ne disons pas vraiment quelle vitesse
faites-vous que Bravo à différents joueurs va faire du vibrato à différentes
vitesses légèrement. Cela va épaissir le son et créer
ce genre de chaleur. Dans ce cas, la lecture de l'
ordinateur n'est pas exacte à ce
que nous entendions dans le monde réel. Il semblerait un peu
plus chaud si nous le faisions. Il en va de même pour
tous ces éléments. Je pourrais doubler
la deuxième partie, la partie alto de ce corral
dans les clarinettes pour partir. Troisièmement, le hautbois 22 séparés et la quatrième partie du
basson à deux. Et encore une fois, nous allons juste l'entendre comme s'
il était
séparé de 12 , mais plus fort parce que c'est comme ça que fonctionne l'
ordinateur. Réfléchissons donc
un peu plus attentivement à cela. Si nous mettons la
partie extérieure dans les clarinettes, laissez-moi le faire afin
que nous puissions vraiment voir ce que nous faisons ici. Maintenant, nous avons la clarinette
qui joue la deuxième partie avec 22 points séparés. Ignorons donc les liquides pendant une minute et
regardons simplement les clarinettes. Dans les clarinettes, c'est
la même chose que nous
allons entendre. Il va faire un peu plus chaud parce que nous sommes doublés. Certaines de ces articulations
peuvent ne pas se poser parfaitement, mais ce n'est pas comme si c'était une articulation
compliquée, donc, euh, ça va probablement. Vous n'entendrez pas comme des
attaques de notes
partout. Si nous avions un passage
rythmique plus compliqué, cela me rendrait un
peu plus nerveux. Mais comme c'est assez simple d'un point de vue
rythmique, les articulations vont
probablement bien. Encore une fois, le vibrato sur
ces notes tenues va ajouter un
peu de chaleur. Que se passe-t-il avec cette
combinaison avec les fluides ? Il va faire juste un
peu plus chaud. Son. Ce sera un cheveu
plus fort, mais pas vraiment. L'augmentation du volume
résultant de cette opération est légère. fait d'avoir deux instruments
a doublé la même chose. Il ne le rend pas
deux fois plus fort du tout. Parce que si on disait
quelque chose comme ça, on a dit, OK, je veux que tu
joues de ce piano mezzo. Je veux que vous jouiez de
ce piano mezzo. Deux personnes
jouent du piano mezzo. Ils ont des oreilles et
ils vont probablement s'
assurer que leur
son qui en résulte concerne le piano mezzo. Ils pourraient même jouer un
cheveu plus silencieux juste pour
s'assurer que les deux
sonneront ensemble. Un piano mezzo. Ils vont s'
équilibrer eux-mêmes. Il y a aussi une chose
physiologique avec le son, où doubler le son comme
si vous avez deux haut-parleurs, puis vous
ajoutez deux autres haut-parleurs, et maintenant vous avez quatre haut-parleurs. Ils ne sont pas seulement deux
fois plus bruyants. Il y a une
chose de physique sonore qui se passe. De toute façon. Cela le rendra plus fort, légèrement, mais pas deux fois plus long. Selon cela signifie que ce n'est pas
vraiment un volume ici. Moins de clarté, plus de chaleur.
23. Bronze: Bon, allons à la respiration. Prenons cette première ligne. Ici. Je vais couper en sourdine mes
flûtes, mes clarinettes. Disons, et si on donnait cette première ligne aux cornes ? Oups, j'ai besoin de toute la ligne. Donnons ça aux cornes. Premier-né. Donnons ça à la seconde. Maintenant, quel est notre
résultat ici qui va être le même genre de marché. Ça va être un peu chaud. Les articulations sont
un peu plus chaudes. Les articulations
vont être moins précises. Le klaxon n'a pas
une tonne de vibrato, donc il ne va pas ajouter
une quantité excédentaire de vibrato. Examinons
le reste d'entre eux. Je veux dire, je pourrais faire ce qui
va se passer si je fais ça. J'ai pour les quatre cornes
qui jouent la même ligne. Cela va maintenant
entrer dans le domaine de l'ajout d' volume
significatif pour les gens qui est différent d'une seule personne. Cela va ajouter
un peu de volume. Cela ajoutera également de la chaleur, mais nous sommes en train de
revenir sur la chaleur ici. Parce que c'est un
peu déroutant. Mais
réfléchissons-y comme ça. Si vous avez un seul instrument et
qu'il doit jouer le rythme. Très serré et précis. Si vous demandez à un joueur de
jouer ça, cela sonnera bien. Supposons que des
joueurs professionnels. Ça va bien sonner. Ils vont jouer
comme ça. Si vous demandez à
deux personnes de jouer ça
sur n'importe quel instrument, cela aura un son
potentiellement moins bon. Parce que c'est très
délicat pour cela, pour deux personnes de
s'aligner parfaitement. Donc, ça va
paraître moins bon. Alors, vous allez obtenir un son plus chaud sur
les notes plus longues. Si vous avez trois personnes, ça va paraître
encore moins bon. Ce sera comme par
bon, je veux dire précis. Ce sera
encore moins précis. Mais vous allez avoir un son chaud à partir de
ces longs os. Si vous aviez quatre personnes, ça va paraître
encore moins précis, ça
va être sombre,
sombre, non ? Probablement. Mais maintenant, vous avez ajouté quatre personnes et ce son que vous allez
obtenir sera moins précis. Mais ça va être ça, c'
est que nous sommes prêts à le dire, mais ce sera tellement
précis que ça va être un peu bon Encore une fois, comme si le son ne
serait pas précis, mais ce sera un son précis. C'est comme si je
brouillais les lignes sur quelque chose, je fais presque quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'un bon son. Pour ce faire. C'est comme deux choses. peut sembler bâclé, mais des
choses comme bien
accueillies, c'est étrange. Mais ce sera un son
assez chaud. Il sera fort et aura cette
précision différente dont je
viens de parler. Il en va de même pour tous les instruments. Ici les trompettes. La même chose. Trombone, tuba, tuba. Supposons que nous ayons deux tubas. Je ne les
doublerais pas vraiment à l'unisson dans aucun cas logique, surtout parce qu'ils sont difficiles à obtenir ces rythmes
précis. Donc, si vous voulez
leur donner des rythmes précis, je veux
vraiment qu'ils
soient seuls pour qu'ils ne deviennent pas encore plus maladroits que le
tuba peut déjà l'être. Parfois. Je suis sûr que je vais
avoir beaucoup de haine de la part des joueurs de tuba, les
commentaires à ce sujet, mais je ne vous dis même pas ce que
les joueurs de cor me font.
24. Cordes: Parlons des cordes. Les cordes sont plutôt
délicates parce que si nous devions dire solo, ou si nous essayons de doubler
quelque chose à l'unisson, nous le doublons déjà
à l'unisson avec des cordes, car les cordes
signifient 1020 personnes. Si je le donne à un violent, laissez-moi prendre mon violon
ou ma première voix ici. Si je le donne au
violon comme celui-ci, il y a déjà 215 personnes qui y
jouent, ce qui
ajoute cette chaleur. Ce n'est pas forcément comme ça. Je pourrais en faire un solo. Solo signifierait que
la chaleur disparaîtrait, mais vous en tireriez plus d'
intimité. Voyez si vous pouvez
l'imaginer une seconde. Imaginez que le violon solo jouant
cette ligne joue, Mary Hhad a Little Lamb
ou partout où vous pouvez le faire. Imaginez simplement ça. Imaginez maintenant le son d'une section de violence qui
joue cette musique. Ils sont très différents. C'est le genre de chaleur dont
nous parlons ici. Ils ne font que
jouer à l'unisson. Probablement d'après ce que vous imaginez. Mais je pourrais le faire. Je pourrais ajouter une chose
violente et violente à jouer
la même chose. Maintenant, j'ai une tonne de
gens qui jouent à l'unisson. C'est plutôt intéressant, mais ça n'
apportera pas beaucoup plus de chaleur. n'y a pas une bonne raison de le
faire à part le volume, cela ajoutera du volume. Si rien d'autre, c'est
un symbole pour le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre peut
voir cela et dire vous voulez que cette ligne
sorte vraiment et qu'il essaiera de la
booster et d'y
ajouter du volume. Laissez-le être plus fort que
tout le reste. Je suppose que je devrais le dire. Cela va être
très fort. Il va déjà faire chaud car il est
joué par une section. Ce n'est donc pas vraiment que les articulations
seront
déjà moins spécifiques parce qu'elles
ont été jouées par une section. Vous ne gagnerez donc pas
beaucoup de choses en faisant ça. Je vais vous le dire, il y avait une raison pour
laquelle nous le ferions. Et parfois, vous pouvez voir les choses écrites de cette
façon dans des partitions plus anciennes. Je pense que c'
était l'apogée du 19e siècle. Ce n'était pas pour le volume et
ce n'était pas pour le bois, ce n'était pas pour la clarté, c'était pour une raison totalement différente
que nous n'avons plus. La raison en était Tiffany Hall, ce qui est une
façon chic de dire panoramique. En d'autres termes,
au XIXe siècle et un peu avant, je pense que nous avions l'habitude de mettre en place l'orchestre
un peu différent, où le violon était un côté et deux violents
seraient de l'autre. côté. Si nous pouvions faire ce genre de chose là où ils étaient doublés, nous
obtiendrions essentiellement
le son des premiers violons ou toute
la violence en stéréo. Si vous n'aviez eu que la
première violence, ce serait sur le côté gauche, juste le deuxième serait du côté
droit ou vice versa. Je ne sais pas. Les compositeurs vont beaucoup jouer
avec ça. Nous ne configurons plus
les cordes comme
ça . C'est plutôt violent. L'une est allumée, si vous
regardez la scène à gauche, alors elle saigne en deux violents. Ensuite, les altos et les peu profonds. La plupart du temps, parfois,
nous le faisons toujours de cette façon, mais pas très souvent. Vous le voyez beaucoup dans les
anciens scores pour cette raison. Mais dans
les partitions modernes, c'est vraiment, je pense qu'une chose volumineuse. Je pense que c'est juste un
moyen d'ajouter du volume.
25. Ensemble: Mettons ça en
pratique un peu. Je vais garder le piano en
sourdine et je vais laisser un piano
violent comme ayant
juste cette ligne, ce
qui, pour moi, est un peu doublé à l'unisson
parce que c'est la section. Mais je vais essayer de faire une véritable
orchestration d'autocollants ici. Prenons notre deuxième ligne, celle
qui
double les clarinettes. J'ai plutôt aimé ça. Réfléchissons donc à cela. Débarrassez-vous de
toutes ces cornes. Bon débarras. Ce que nous avons ici,
en ignorant le piano, nous avons les violons qui
jouent cette voix de haut niveau. Cela va être assez
prononcé et très chaleureux. Ensuite, nous allons
avoir la deuxième partie, la deuxième voix
jouée par les clarinettes. Et je vais mettre deux
clarinettes à l'unisson, ce qui signifie qu'il y aura
un peu plus de chaleur. Je pense que cela va très bien se
fondre avec la violence pour
créer un son chaleureux. C'est ce que je vais essayer
de faire ici. Son chaud. Voyons maintenant ce que nous pouvons faire
d'autre. Que devons-nous faire
de la troisième partie ? Je pourrais utiliser des bassons,
des hautbois et des liquides. Je vais essayer de créer
un son le plus chaud possible. Je vais
laisser le liquide et le hautbois, juste parce qu'ils sont un peu hauts,
ils sont très brillants. bassons aussi parce que ce
sont des roseaux doubles. Laissez-moi prendre ma troisième voix. Kat a essayé de faire des cornes. Oui, allons-y des cornes. Bon, donc je vais faire des cornes, mais je vais avoir
juste ma troisième voix. Il y a la troisième
voix et les cornes. Et encore une fois, nous allons doubler l'unisson pour
nous réchauffer un peu. C'est joli et bas. Ils ont certaines de ces petites choses
rapides ici. Des petites choses rythmiques rapides. Laissons-les.
Tout va bien se passer. Que pouvons-nous faire avec
notre partie basse ? Notre chose la plus basse ? Pour qu'il soit agréable et chaud. Le tuba en soi peut être chaud. Oups. Essayons ça. C'est un peu
rompre notre schéma, mais je pense que, faisons du tuba, doublé à l'unisson avec le trombone
basse. À propos de ça. Je pense que cela pourrait créer une
belle chaleur, un son chaud. C'est presque un doublement
du même instrument. Ils sont dans la même fourchette. Mais je pense que ça me plait. OK, c'est cool. J'ai
utilisé deux de ces doublures pour obtenir un
maximum de chaleur. Je pense que pour ce
petit choral de Bach, je vais
tout démuer, sauf le piano. Allons l'entendre. Voyons ce que nous avons fait. Maintenant, rappelez-vous, nous n'
entendons pas vraiment ces
doublons parce que c'est un ordinateur, mais un peu accord, l'ordinateur ne s'est pas très bien
équilibré. Il nous a donné beaucoup de tuba. Débarrassez-vous du tuba et
prenons le trombone basse. Je sais que je suis
censé doubler les choses, mais je pense que c'était
mieux. Voyons aussi quelques
dynamiques ici. Allons donc avec une mezzo-forte pour
clarinettes, juste pour que nous soyons
sûrs qu'elle joue tout
au même volume. Ce n'était certainement pas piano
mezzo et les
cordes que je n'ai pas marquées aimaient bien
où se trouvaient les cordes, mais maintenant tout est
plus comme ça. Mezzo Forte. Alors,
écoutons-le maintenant. C'est plutôt bien. Je ne sais pas pourquoi ma tête de
jeu a gelé ici, mais plutôt sympa. Son, plutôt chaud. Une de ces notes de cor
s'est arrêtée et ça
m'a fait penser que des trompettes en sourdine, comme la trompette 12 à l'unisson
avec une sourdine droite, seraient en fait un
son vraiment agréable à fondre dans ce que
nous avons ici. Je pense que cela
fonctionnerait très bien. Mais c'est cool. Je ne
sais pas si c'est utile, mais je vais vous donner ce
fichier
avec lequel jouer à la fin de
cette section également.
26. Piano/Harp/Percussion: Très vite,
percussions, harpe, piano. Ce modèle comprenait de la basse, guitare, ce qui n'est pas inédit. C'est ce
qui peut arriver. Mais je ne vais pas m'en servir. Les doublons ici. Nous pouvons avoir
deux pianos et un orchestre. Ce n'est pas inédit. Vous ne
pouvez pas avoir deux harpes. Dans un grand orchestre. Vous
trouverez parfois deux harpes. plupart du temps. C'est un effet de volume ou un moyen de
contourner certains des accords
difficiles du cœur. Mais vous n'obtiendrez pas un son
plus chaud en les doublant. Il s'agira
surtout de volume sur toutes ces précautions. Doubler les percussions avec le
même instrument de percussion, comme si j'avais une partie claire, devant piéger des parties, que je considérerais comme
extrêmement rare et assez inutile. Je ne peux pas penser à une
seule pièce d'orchestre que
j'ai rencontrée où
on a demandé à deux percussionnistes faire la même chose,
les mêmes instruments. Je ne peux vraiment penser nulle part où cela s'
est produit. Donc, vous ne feriez pas
vraiment ça ? Oui. Je pense que c'est tout ce que
j'ai eu à dire sur harpe, le piano et les percussions dans cette technique particulière.
27. Méthode 3 : Le pouvoir, et l'organigramme: Sur la troisième chose,
la troisième technique. Il s'agit de doubler à une octave. Les mêmes instruments
doublent à une octave, comme deux trompettes à une octave
plutôt qu'un nouvel utilisateur. Cela a des
caractéristiques différentes
et un son différent. Cela crée généralement
un son plus puissant. C'est un
peu mieux que de le
doubler à l'unisson. Et les problèmes d'intonation
qui peuvent survenir lors doublement à l'unisson
ne sont généralement pas aussi importants. Ils peuvent l'être s'
il y a vraiment mal, mais plus ou moins, ils vont
être beaucoup meilleurs. Doubler en octave. Nous ne sommes pas si sensibles aux très
légers problèmes d'inclinaison. Il lui donne également un son beaucoup plus
semblable à celui de l'Oregon. Si vous le faites beaucoup, vous pouvez avoir
l'impression d'être un Oregon, comme un grand orgue d'église. Je ne sais pas si
les organes sont toujours en octaves. Je pense que c'est juste la série
de contours que nous
obtenons ces grands orgues d'
église. Beaucoup d'entre eux
ont l'impression d'être en octaves. Donc, quand on double
les choses à l'octave, on peut obtenir ce genre de
son de l'Oregon . Mais ce n'est pas mal. C'est plutôt
cool. Avec ça. Nous pensons, avec
cette technique, penser à un
peu plus de puissance dans la ligne si nous
voulions vraiment passer, c'est une bonne technique à faire. Nous pensons également à l'Oregon comme une dernière chose que je vais
souligner avant d'y plonger c'est que nous
trouvons que c'est généralement le plus efficace et que vous n'
avez pas à le faire de cette façon, mais cela a tendance à le faire. pour être le plus
efficace lorsque nous doublons. Cela signifie que si vous
avez deux lignes, vous voulez la ligne inférieure. Vous souhaitez ajouter une octave vers le bas. Et la ligne supérieure, vous
ajouteriez une octave vers le haut. Ils doublent donc comme
ça pour les rendre plus épais. Si vous prenez une
ligne supérieure et que vous doublez l' octave en ajoutant une ligne inférieure, elle n'est tout simplement pas
aussi puissante que de les doubler vers l'extérieur. Vous avez maintenant quatre lignes. Vous ne voudriez probablement pas doubler
les quatre à l'octave. Je ne ferais que doubler le premier. Parce que vous vouliez vraiment en faire un peu plus. Les quatre lignes seraient
comme un gâchis. Mais le plus haut, peut-être même le bas. Si vous voulez vraiment faire ressortir ce genre de son de l'Oregon, j'insiste
peut-être sur
le point de référence intéressant
qui constitue une base de référence importante. Vous pouvez le faire aussi,
ou une voix intérieure. Mais vous ne le
feriez pas avec tous. Généralement, vous ne feriez cela qu'
avec une, peut-être deux lignes. En paix. Essayons ça. Allons d'abord au vent.
28. Vents: Bon, essayons ça
dans notre clarinette. J'ai notre première voix ici. Il a l'air plutôt bien. Remettons notre première voix
dans l'autre clarinette. Débarrassez-vous de ce texte
si vous en avez besoin. C'est donc notre meilleure voix. Nous songeons à
doubler vers l'extérieur. Cela signifie que je veux
prendre celui-ci et déplacer d'une
octave. Allons-y. On dirait
maintenant que
cette partie est ici même en train de crier, toujours à portée.
Pour la clarinette. C'est bon. Mais c'est 40 % fort ou pas fort ? C'est assez haut. Mais je pense que c'est bon. La clarinette est l'une de ces choses, c' est l'un des instruments qui peuvent être assez bien contrôlés. C'est le haut de gamme. Je pense que ce
sera un son unique. Bon son. Maintenant,
que va faire la lecture ? Parce que encore une fois, tout
comme l'unisson, je pense que ça va
rejouer avec un peu de qualité de l'
Oregon. Je pense que ça va passer
un peu plus. Nous n'allons pas vraiment
entendre tous les effets
de l'octave. Comme nous le ferions s'il
était joué par des humains. Parce que nous voulons que ce soit juste un cheveu
déconnecté pour vraiment obtenir ce son. Mais écoutons-le. Laissez-moi couper le
piano. C'est ici. Ce que
fait l'ordinateur avec ça. On ne peut pas vraiment entendre
que l'Oregon aime la qualité. Si vous savez, si vous écoutez beaucoup
de musique d'orgue, vous savez, les
pipes supérieures d'un Oregon, elles sonnent vraiment comme ça. C'est très orgue comme je pense que si on faisait d'autres
choses comme ça. Laissez-moi juste, je vais prendre les deux premières voix et les
mettre dans le violon. La violence sera divisée. Et les deux voix suivantes
et mettez-les dans l'alto. Je ne sais pas, quoi que ce soit. Bien sûr. OK. Maintenant, nous allons entendre les points forts. C'est
tout ce que je voulais faire. Je ne veux pas insister
sur le fait que c'est bizarre. Ce que je fais dans les cordes. Nous allons traiter les
cordes dans une minute. Je veux juste que des cordes soient
jouées pour que nous puissions entendre comment les clarinettes se sont
coupées parce qu'elles sont
dans cette octave. Allons entendre ça. Nous avons probablement surtout
entendu cette voix de haut niveau. Mais je pense que le bas, la deuxième clarinette
de la voix inférieure, je pense que c'était là
et c'était audible. Il était
assez
mélangé avec les cordes parce qu'il
était dans la même plage. Mais elle
soutenait vraiment la clarinette et la faisait ressortir
un peu plus. Et cela nous a donné le son de l'
Oregon. Cela fonctionne sur
presque tous les instruments. Les vents. Oui, rien ne se présente comme quelque chose
qui ne fonctionnerait pas. Il suffit de faire attention
à la portée parce que vous déplacez les choses d'une octave, généralement dans les vents. Si vous voulez vraiment qu'une mélodie se coupe à travers le vent, c'est une bonne
technique pour le faire.
29. Bronze: Ok, faisons la même
chose dans les cuivres. Où voulons-nous faire
cela ? Cors, trompettes, trombone, basse, trombone, tuba. Rappelons-nous,
ce genre de doublement extérieur avec l'octave. Donc, si nous le faisons, eh bien, nous n'y sommes
allés que, donc nous ne pouvons pas vraiment le faire. Ce serait donc des trombones. Nous pourrions faire une voix intérieure, mais descendre bas et descendre. Ça va rendre
ça un peu boueux. Je vais garder les cordes ici pour que nous entendions encore ça. Essayons avec, essayons avec des trompettes. Laissez-moi rester debout. Maintenant, ça va se
faire crier. Voyons ce que nous pouvons faire ici. Nous devrons peut-être faire un
peu bouger les choses. Débarrassons-nous de tout ça. Regardons notre
trompette d'une partie. Nous sommes déjà au sommet
de notre gamme ici. C'est super élevé. D, Wow, c'est
comme un streamer. Et puis
jusqu'à ce F, je clique sur lui
et je n'entends rien. Cela signifie que notre échantillon n'a même pas un
échantillon aussi élevé. Oui, on s'en prend à D.
C'est vraiment hors de portée. Même si nous avions un
joueur capable d'obtenir ces notes, c'est possible. Théoriquement, ils vont
devoir les filtrer. Ils vont devoir
les jouer si fort que ça ne marchera pas. Que pouvons-nous faire ? Eh bien, nous pouvons tromper un peu notre chemin à
travers ça. Et connaissez-vous ce
terme qui triche à notre façon ? C'est comme un acteur. Si un acteur est
sur scène, il parle à un autre acteur et qu'il parler en
face à face et au public ici,
et ils parlent. Ils ont ce terme
qui dit comme, je veux
que vous trichiez un peu ça, qui
signifie que je ne
vais pas affronter directement cet acteur parce que mes
épaules devant le public. Ce que je vais faire, c'est que je
vais parler à cet acteur qui est
ici en parlant ici. De cette façon. parle pas directement
à cet acteur, mais le public ne s'en rend pas
vraiment compte
parce que je suis juste
en train de
me faufiler un peu vers le public . C'est ce qu'
on appelle la tricherie. J'aime beaucoup utiliser ce terme. En termes d'orchestration. On peut faire quelque chose
d'un peu sournois. Ici. Ce que je pourrais faire, il y a
deux choses que je pourrais faire. La première est que je pourrais doubler. Donc, en d'autres termes, prenons ceci, essayons d'abord. Je peux prendre celui-ci, le mettre dans ma première trompette. Ensuite, je peux prendre
celui-ci et le déplacer vers le bas. Ce n'est pas vraiment de la tricherie. Voyons voir. Nous sommes à portée. Nous sommes à portée, mais je n'aime pas ça parce que c'est
tellement flasque en bas. Le bas de la trompette
n'est pas mon truc préféré. Je vais faire
quelque chose de différent. Nous allons retourner là où nous étions avec ce haut niveau. Je vais laisser ça
aller très haut, mais je vais
me faufiler ici. Nous allons passer à
la fin G d'une phrase. Je vais prendre
ça jusqu'au bout. Essayons d'
en entendre autant. Je vais
abattre une octave. Alors, si je
veux toujours être doublé, je vais aller ici et faire
descendre ça d'une octave. Ensuite, prenons ces
deux notes aussi, essayant de trouver un
moyen fluide d'y retourner. Pour remonter cette octave. Il va toujours y avoir
une octave à part. Mais je vais faire sauter
la ligne. Maintenant, ma ligne n'est pas trop saccadée. Il y a un grand saut juste là. Et puis on remonte. Il y a eu un grand saut là-bas. Ensuite, nous recevons
des notes élevées en milieu rural, mais je pense que cela pourrait fonctionner. Je commence donc une fin. Avec l'octave au-dessus et
entre la partie médiane,
je suis sur une octave en dessous. C'est juste comme ça que je
dois le faire pour que ça reste à portée sans
être ridicule. Essayons et nous
entendrons aussi les cordes. Pas mal. Je pense que ce que je ferais si c'était vraiment ma pièce, je ne le ferais probablement pas. Je m'en rendrais compte parce
que cela va me mettre dans un endroit
serré dans une fourchette. Je ne doublerais pas
les trompettes et cette ligne. À moins que je puisse vivre
avec un doublement vers le bas, en ajoutant une octave en dessous. Vous savez, qu'est-ce qui
fonctionnerait ? Laissez-moi vous montrer. Je vais abandonner le scénario ici. Parce que je suis toujours aussi
scénarisé que vous le savez. Pouvez-vous nous
ramener jusqu'à une octave là où elle se trouvait
à l'origine ? Je vais
reprendre ça en octave. Oui. Bon, donc maintenant, nous
revenons à l'original. Voici ce que je pourrais faire.
Prenons celui-ci, notre plus haut, en bas d'une octave. On va doubler en dessous. Je vais le faire descendre maintenant d'une octave. On est en train de doubler. Cela peut
fonctionner ou non, car rappelez-vous que nous préférons doubler vers l'
extérieur comme ça. Et c'est une voix juste, c'est la première voix,
c'est la voix supérieure. Ce n'est donc pas idéal, mais cela pourrait quand même fonctionner. La plus grande chose que je n'
aime pas là-dedans, c'
est qu'elle met la trompette à, dans cette gamme vraiment basse, qui est pour la trompette, pas une grande portée supportée. C'est vraiment flasque. Pour moi. Il n'y a pas beaucoup
de stabilité dans cette plage très basse
dans ces notes très basses. Pour contrer cela, je vais le doubler
à l'unisson. Nous avons trois trompettes non, pour soutenir cette partie basse. Cela va lui donner un
peu plus de stabilité et un peu plus d'
épaisseur à cause de cette intuition
dont nous avons parlé dans la
dernière technique. Et puis, dans la première trompette, on aura une octave plus haute. Je pense que ça va me procurer le son que je veux.
Donnons un coup de feu. Bon, c'est un peu intéressant. Je pense qu'avec de vrais joueurs humains, ce serait un son
que j'aimerais. Mais je n'aime pas
la façon dont l'ordinateur fonctionne actuellement est un
peu trop flasque, comme je l'ai dit. Mais je pense que si nous entendions vraiment la largeur qui vient
avec ce doublement, nous aurions
quelque chose d'intéressant, une technique difficile à faire en laiton juste à cause
des gammes.
30. Cordes: Bon, passons aux cordes. Maintenant, ce que nous avons
beaucoup fait dans les cordes présent, c'est simplement
parler de ce que c'est. Les cordes sont déjà doublées car beaucoup d'
entre elles jouent en même temps. Et donc beaucoup de techniques que
nous avons examinées jusqu'à présent, la
plupart des techniques et les deux autres techniques que
nous avons examinées jusqu'à présent, pas particulièrement efficaces ou déjà
intégrées dans les cordes. Celui-là, pas tant que ça. Vous pouvez vous
amuser avec celle-ci dans les cordes. Je vais donc reprendre ma
première ligne. Mettez-le dans un cas violent. Mettons-le aussi
dans la violence. Nous allons donc doubler l'octave. Prenons donc
un violon et montons. Et je peux dire que la gamme
va bien se passer ici. Oui, c'est assez
élevé pour le violon, certainement pas hors de sa portée. Cela va
passer un peu plus loin. Allons entendre cela tout
seul et ensuite nous
ajouterons le reste des cordes. Voici donc avec quoi il
est doublé. La violence. Il y a toujours une trompette là-dedans. Oui. J'étais genre, wow, il y a beaucoup de
trompette qu'il Nicea en doublant par des octaves et
d'autres jouant de trompette. Ok, encore une fois. OK, c'est plutôt cool. Ajoutons le reste de
nos parties et essayons
vraiment de le remplir avec les violons
doublés à l'octave. Allons-y. On dirait mieux. Écoutons-le maintenant juste pour vous
rappeler ce que nous avons. Nous avons notre premier
rôle dans le violon, un sur une octave. Nous avons notre deuxième partie
dans la violence à la hauteur. C'est donc désolant, nous avons aussi notre premier rôle
dans la violence au terrain. C'est faire du violon 12, tous deux jouant le premier rôle, mais en octaves, ce qui devrait faire que cette première partie soit vraiment
coupée dans le reste des cordes. La partie alto
joue notre rôle alto. Le violoncelle planifie
notre partie ténor, et la base
planifie notre partie basse. Eh bien, écoutons-le. Suivant. On
dirait qu'il y avait orgue de qualité
sur le dessus. Nous avons également perdu du volume
sur les voix intérieures. Notre base s'est vraiment découpée
pour une raison quelconque. Je ne sais pas pourquoi notre
bibliothèque d'échantillons a fait cela. Nous avions tellement de pouvoir entre
la violence et la base. L'alto et le violoncelle ont été
un peu enterrés. Nous voudrions y réfléchir. Une autre façon de faire la même chose est de tout
déplacer. Mettez donc la
partie basse dans le violoncelle. Mettez la partie violoncelle
et l'alto, mettez la partie alto
dans le violon deux, puis divisez une violente. Vous pouvez facilement dire à une
demi-section jouer une octave plus haute et l'autre moitié de la
section la joue une octave plus basse. Vous pouvez donc diviser le violon, celui que vous obtenez
l'octave là-dedans, juste dans une violente. Vous feriez cela en
écrivant DVC ou simplement DIV, cela signifie diviser. Ensuite, vous pouvez
écrire deux lignes. Vous devrez les
diviser en deux parties ou deux portées
lorsque vous faites des pièces, c'est un problème distinct. Si vous avez affaire à des humains. Mais si vous avez juste affaire
à l'électronique, que le mot est
DVC, cela signifie « split ». Ou si vous voulez être fantaisiste, vous pouvez aussi faire de la plongée avec
un accent là-dessus. Cela signifie être divisé en deux. Vous pouvez également faire un div off pour
où vous dites diviser en 44 groupes au sein
du groupe violent. J'ai déjà fait une pièce
où j'ai fait la div O3. Et vous pouvez tout à fait faire cela, mais cela
crée une certaine confusion. Parce que rappelez-vous comment les stands et les bureaux sont installés avec du violon, il y a deux personnes à supporter. Si vous faites des séparations de
nombres impairs, ils peuvent facilement dire : OK, les gars, faites le haut,
nous ferons le bas, vous faites le haut, nous ferons
le bas, nous ferons le bas. Si vous le faites par trois, vous devez vous faire les gars
et la moitié de mon stand m'occupe de
la moitié supérieure et
ça devient compliqué. Essayez d'utiliser des numéros pair pour DVC. Bon, passons à autre chose.
31. Ensemble: Bon, faisons un ensemble
combiné. Que diriez-vous, laissons nos cordes peuvent être
doublées là-haut. Ensuite, prenons nos parties basses. Sortons ça de la
base, de la basse à cordes. Voyons si nous pouvons le doubler. Ou trombone et trombone basse. Tu te souviens de ça ? trombone et le trombone basse
sont très, très similaires. C'est un peu comme le
doubler avec le même instrument. Ce que je dois faire. Je l'ai déjà descendu
d'une octave. Ok, alors rappelez-vous que dans la partie basse que je viens d'
effacer la vidéo précédente, je l'ai fait tomber d'une octave. Nous sommes déjà en bas d'une octave. Je vais donc prendre
notre partie supérieure, faire monter d'une octave. On y va. Maintenant, nous avons
cette partie inférieure, doublée à une octave dans les
trombones. C'est cool. Et notre partie supérieure. Alors
mettons notre champ, ou sommes de la voix alto. Mettons-le dans une clarinette. En fait. Je pense que c'est
peut-être un peu sympa. Parce que c'est,
j'ai des cordes qui
doublent la voix de soprano. J'ai le trombone qui
double la voix basse. Les deux en octaves. Je vais doubler
la clarinette, la voix alto, mais elle va la doubler
à l'unisson. Juste pour lui donner un
peu plus de puissance. Mais non, n'est pas le passage
parce que nous voulons qu'il s'agisse ce
n'est pas le passage
parce que nous voulons qu'il s'agisse d'une ligne secondaire. C'était la voix alto. Je n'ai encore rien fait
avec la voix ténor. Bien. Mettons la voix ténor
dans les forums, peut-être. Trompette, trombone. Mettons-le dans les cornes. Encore une fois, doubler à l'unisson parce que les cornes en ont
probablement besoin. Ramenez-le. Je veux juste m'en débarrasser. Revoyons ce que nous
avons Une fois de plus. La voix soprano de
notre choral est dans la violence 12
doublée à l'octave. Le piano est coupé en sourdine. Je dois souligner
que la violence, ou le double d'une octave. Nous avons l'octave d'origine
plus une octave plus élevée. Notre partie de base est
dans le trombone, le trombone basse
doublant une octave vers le bas. Cela nous donne donc le doublement
extérieur de l'octave que nous aimons. Notre cor joue
notre rôle de ténor, doublé à l'unisson, et notre clarinette joue. Notre partie alto a encore
doublé à l'unisson. Très bien, écoutons-le. Qu'avons-nous entendu ? Nous avons
entendu beaucoup de bases. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi Dora CO est si
lourde de basses en ce moment, mais c'est certainement une
quantité anormale de trombone là-dedans. Mais ce qui était exact à ce que nous entendions
dans la vraie vie, c'est que nous avons surtout entendu la voix de base voix basse et
la voix soprano. Nous avons entendu des trombones et de la violence. C'est la principale
chose que nous avons entendue parce qu'elles étaient
doublées en octaves. Ils vont passer à bout. Tout le reste soutenait. Nous les avons très bien fait ici. Je ne sais pas si
le doublement à l'unisson fait
beaucoup pour nous. Probablement un peu
juste en termes de volume. Je pense cependant que dans la vraie vie, l'épaisseur
qui serait ajoutée à cela serait un son très
agréable et chaleureux, nous
aiderait à
avoir un son supplémentaire. Mais c'est une
façon assez décente d'orchestrer cela. Je pense.
32. Piano/Harp/Percussion: Je tiens à souligner une chose propos de la harpe
et des percussions. Avec cette technique. Chaque fois que vous avez
une ligne individuelle dans la harpe ou la percussion, pensez à la doubler
en octave. En d'autres termes, si
vous voulez donner la mélodie au piano, au lieu que le piano joue des notes
individuelles
pour cette mélodie. Envisagez
de leur donner la mélodie en octaves. Je pense. Quiconque est
guitariste sait
que jouer une seule
mélodie est cool. Mais si vous vouliez avoir du
pouvoir, jouez-le en octaves. C'est donc vrai pour la
harpe et le piano. Toute percussion mélodique,
xylophone, marimba, même carillon. Chaque fois que vous voulez que ces
choses soient transmises et vraiment
entendues, ces instruments, en particulier le piano, sont relativement silencieux dans le contexte
de l'orchestre. Si vous voulez vraiment que le
timbre du piano
soit tranché sur une idée mélodique individuelle
. Envisagez toujours de
doubler en octaves. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous
vouliez vraiment passer, cela
fonctionnera généralement pour vous. Pensez-y
toujours . C'est tout ce que je voulais
vraiment dire. Je pense à cette technique et au piano, à la harpe et à la percussion. Je vais vous donner ce fichier avec lequel
jouer si cela vous est
utile. Ensuite, nous allons
passer à la méthode pour.
33. Méthode 4 : Nouvelles couleurs: Ok, la méthode pour que nous allons casser
un peu le modèle ici. Nous allons
parler de celui-ci un
peu différemment parce que nous
commençons à parler de
combiner des familles d'instruments. Ici. Nous
parlons vraiment de créer de nouvelles couleurs. Il n'est donc pas logique de le
faire uniquement avec les vents cuivres
et les cordes, car il s'agit combiner différentes choses
et de créer de nouvelles couleurs. Si je devais résumer, ce que nous en tirons de cette méthode. Il s'agit d'une nouvelle couleur, un nouveau son, d'un nouveau bois. Ce dont nous parlons ici c'est de faire quelque chose comme ça. Prenons notre première ligne. Allons dans Sélectionner, régler notre voix supérieure. Disons que nous voulons cela dans
le hautbois et doublons-le à l'unisson à
la trompette. D'accord ? Nous avons donc l'unisson, mais deux instruments différents pour différentes familles
d'instruments. Même. Nous devons donc réfléchir
à la façon dont
ils vont se fondre. Vont-ils se fondre ? Ce n'est pas exactement comme si tout
ne se mélange pas. J'essaie de faire une
analogie culinaire ici et de dire que vous ne pouvez pas simplement jeter
chaque épice et espérer qu'elle
aura bon goût. Mais je n'en sais pas
assez sur la cuisine pour que cette analogie fonctionne. J'espère que vous comprenez
ici, tout ne fonctionne pas. Certains instruments se fondent avec d'autres instruments
et d'autres ne le font pas. Franchement. Maintenant, quand je dis qu'ils ne le font pas, c'est une question d'opinion
et c'est controversé. Vous pouvez faire
fusionner n'importe quoi avec n'importe quoi. Oui, vous le pourriez. Et dans la bonne situation, vous pouvez faire fonctionner n'importe quelle combinaison
d'instruments. Mais pour moi, ça
se résume vraiment à 21 choses. Une chose que je vais nous dire, si les instruments vont bien
se fondre ensemble. Ce que je veux faire dans
cette section, c'est regarder cette chose et
regarder cette chose comme correctement et utiliser cette
chose de façon incorrecte, parce qu'ils
ont toutes les deux des applications. seule chose, c'est l'
enveloppe du son. L'enveloppe de l'instrument pourrait être une meilleure
façon de dire cela. Je pense que nous allons juste
plonger là-dessus. Passons donc à une nouvelle
vidéo et
parlons de ce que je veux dire par enveloppe et de
la
façon de le comprendre pour
chaque instrument.
34. Réfléchissez à l'enveloppe (ADSR): Je veux vous montrer
ce graphique ici. Maintenant. Si vous avez fait du travail
dans la musique électronique, en synthèse, cela vous est probablement
vraiment familier. Et si vous avez un manuel d'orchestration
et que vous recherchez cela, vous essayez de trouver ce graphique dans votre manuel d'
orchestration traditionnel. Vous n'
allez probablement pas le trouver. C'est juste quelque chose lequel je me suis vraiment
accroché à cause de mes antécédents
en musique électronique, orchestrale
et instrumentale. Je pense que c'est l'une des choses les plus largement négligées
au sujet de l'orchestration. Ce que nous voyons ici, c'est un graphique
appelé enveloppe ADSR. Et cela est utilisé tous les jours en synthèse lorsque nous
concevons un son. Lorsque nous produisons un petit son de
synthétiseur synthétique un
peu cool . C'est ce à quoi nous
pensons et c'est avec cela
que nous travaillons. Permettez-moi d'expliquer cela,
puis je vais revenir arrière et expliquer comment cela
se rapporte à ce que nous faisons. Donc, en gros, vous
pouvez considérer cela comme le volume du son. Cela peut être appliqué de nombreuses
façons différentes, mais
réfléchissons-y en termes de volume. Nous avons l'attaque initiale, c'est celle de l'attaque ADSR. Cela signifie à quelle vitesse
le son prend-il pour passer de rien pour atteindre son plein volume ? Exemple. Si c'est le cas, si je fais cela, il y a une arche là. Il y a une ligne qui passe
de 0 à plein volume, je ne sais pas, environ 2,5. Il monte en puissance. C'est notre attaque initiale. Maintenant, si nous pensons à un
instrument comme la
trompette, la trompette peut passer, auquel cas il y a une ligne. Je ne sais pas pourquoi j'y suis
allé, peu importe. Mais il peut aussi baisser. Dans ce cas, il n'
y a pas de ligne ou il y a une ligne extrêmement rapide qui rend cette ligne
pratiquement droite. Il est allumé à plein essor. Vous n'avez pas besoin de bien
comprendre ces enveloppes ADSR. Je ne fais que vous montrer les
quatre éléments du plateau. Dans la plupart des sons, il y a une décroissance initiale, c'est la décroissance D. Cela signifie que le son
atteint son plein volume, recule un peu. Et c'est là que nous sommes assis. C'est comme la
frappe du son. Si nous pensons à une guitare, guitare en est un bon exemple, nous
frappons un accord sur une guitare. C'est en fait
le point le plus fort à partir du moment où notre choix
est en baisse. C'est notre choix sur les cordes. Le son
résonnant réel de la guitare. Une fois que nous avons fini de le
graver, il descend un
peu puis il sonne. C'est la bague. Puis, à un moment donné,
nous arrêtons le son. Maintenant, sur une guitare, on peut simplement la laisser disparaître. Dans ce cas, il va
avoir cette libération lente. Il va s'
estomper et s'arrêter. La libération est le, est-ce que nous pouvons
l'arrêter avec notre main et ensuite il va
avoir une libération très rapide. Donc, cette ligne va être
essentiellement droite. Attaque, désintégration, maintien, libération. Toutes ces lignes sont essentiellement fonction du volume au fil du temps. À l'exception des mesures soutenues. sustain est une fonction d'une
sorte de sustain statique, ce genre de quantité statique. C'est notre volume soutenu. Ce n'est pas vraiment basé sur le temps. Nous avons soutenu aussi
longtemps que nous allons soutenir et ensuite nous
déclenchons une libération. OK ? Ne vous
inquiétez pas trop à ce sujet. Ce qui nous
intéresse vraiment, c'est l'attaque
et la libération. Peut-être cette décroissance, dans
certains cas, cette décroissance. Mais concentrons-nous uniquement
sur l'attaque pour l'instant. Pour que les choses restent simples, nous
voulons jumeler
des instruments similaires. Pour en revenir à l'élément d'
orchestration, instruments qui se
jumelent ont vraiment une attaque similaire. Ils ont une
enveloppe similaire l'une à l'autre. Alors regardons. Flûte et hautbois. Réfléchissons à la
façon dont une flûte attaque. Il y a un
peu de rampe. À moins que vous n'ayez demandé des notes de staccato
très spécifiques , une flûte jouant
comme celle-ci va avoir un
peu d'attaque. Il n'est pas mort. Nous voulons l'associer
à une attaque similaire. cordes. violon a tendance à subir une attaque beaucoup plus lente
que tout le reste. Donc, jumeler, doubler
quelque chose comme une trompette avec du violon va être un peu
dangereux parce que le violon, parce que vous allez
entendre la trompette éclater. Parce que ça va aller au point, Dot. Et les cordes
vont disparaître, wow, wow, wow. Ils ne correspondent pas. Vous
allez entendre cette trompette ,
puis vous entendrez
les forces qui peuvent être plus utiles à ce
sujet dans une seconde. Mais si vous vouliez être un son mélangé
cohérent, ce
n'est pas le cas. Ça va être une sorte de gâchis. Cela va changer au fil du temps. Laissez-moi vous
expliquer encore une fois. Prenons un trombone. Et des timbales. Cool. trombone a un son. C'est pourquoi il a certainement du
temps dans son attaque. Ce n'est pas le cas, mais ce
n'est pas ce que font les trombones. Il y a un certain temps dans cette attaque. Un tympan est un instrument de
percussion. Son attaque est
pratiquement instantanée. C'est fou, parce que vous l'avez frappé avec un maillet de son
attaque comme mort. Si vous jumelez ces
deux choses ensemble, vous allez entendre les timbales avant
le trombone. Ce n'est pas un bon mélange. Si vous voulez qu'ils
correspondent parfaitement. Tiens, c'est logique. Lorsque vous mélangez des sons, pensez à cette attaque. Vous souhaitez mélanger des sons
ayant une attaque similaire. Si vous voulez créer
une couleur cohérente. Parlons-en, passons à
une nouvelle vidéo et
parlons de correspondre à une enveloppe
incomparable.
35. Associations avec des enveloppes assorties: Bon, alors essayons quelques-uns qui, je pense,
correspondent plutôt bien. Hautbois et hautbois. Oui, ils correspondent plutôt bien, mais
ce n'est pas ce que nous faisons. Nous fabriquons différents
instruments ici. Voyons voir, la flûte a une attaque
assez rapide, et le hautbois a une attaque assez
rapide. Ceux-ci se
fonderaient plutôt bien. clarinette a tendance à avoir une attaque un
peu plus lente. Puis le hautbois. Si vous entendez cela, je
vais parler de ça. Cet échantillon de clarinette, écoutez. Pensez, alors que le
volume de ce OneNote, où est le volume le
plus élevé ou le plus fort ? Ce n'est pas la première
chose que nous entendons, n'est-ce pas ? C'est l'enveloppe ici, ce hautbois, même chose, et ces enveloppes sont très
similaires. Ils ont l'impression de prendre
le même temps. Ils devraient donc bien
se fondre. Allons les entendre ensemble. Laissez-moi encore couper le piano. C'est plutôt sympa. Essayons de rester avec la clarinette, coller avec la clarinette. Débarrassez-vous du hautbois. Réfléchissons bientôt. Oui, d'accord, on va
se fondre à l'unisson. Nous devons aller jusqu'
ici, mais c'est bon. Allons l'entendre. D'accord, pas mal. Essayons un klaxon. Similaire. Je pense qu'ils vont se fondre. D'accord. Prochain type de choyeurs éthérés. En fait, ils ne se mélangent
pas très bien, à mon avis,
je pense que ce sont peut-être les
échantillons que nous avons ici, mais nous entendons
plus de soutien à la trompette. C'est une sorte de cette enveloppe. Ils restent à ce sommet
plus longtemps que le klaxon. Parlons maintenant aussi des articulations. Si je fais ça,
passons à la trompette. C'est un exemple que j'ai
signalé il y a une minute. La trompette. Ceux-ci ne vont pas se
fondre très bien pour moi. Cet
échantillon que nous
entendons a une enveloppe assez
longue. Il a fallu
beaucoup de temps, c'est-à-dire moins d'une seconde, mais parfois pour
atteindre ce volume complet. Alors que c'est un peu
plus rapide que ça, je pense. Allons les entendre ensemble. Et puis je veux
faire quelque chose de bizarre. Oups, on y va. Hé, pour que l'on ne
fonctionne pas très bien,
j'entends beaucoup plus de
trompette que de clarinette. Je reçois un peu de
scintillement de la clarinette, ce qui est un peu
cool en fait. Mais cela entre
dans cette catégorie de jumelages que je ne
pense pas très bien. Ces enveloppes dépareillées qui peuvent bien fonctionner parce que
vous obtiendrez cela. C'est ce son de trompette, mais avec un peu de halo autour de la clarinette. Mais laissez-moi faire une autre chose. Je peux toujours changer cette
enveloppe avec la dynamique. Si j'aime ça, je viens d'ajouter des points à
toutes mes notes de trompette. Maintenant, ils devraient être des points, des points, points, des points, des points, des points. C'est vraiment très court. Cela ne
correspondra pas du tout à ça. Mais essayons ça. Il s'est passé quelque chose d'
intéressant. Ils ne correspondent pas du tout. Mais qu'avons-nous entendu ? Qu'avons-nous vraiment entendu ici ? Nous avons entendu l'attaque de la trompette et le
sustain de la clarinette. Maintenant, c'est plutôt intéressant parce que maintenant nous avons créé un
tout nouvel instrument. C'est de cela que
se résume l'orchestration. Utilisation de. Démonter cette enveloppe
et en faire un nouvel instrument en prenant
l'attaque d' une chose et le
soutenait une autre chose. Ceux-ci ne se fondent pas
par l'enveloppe. Ce n'est pas comme ça que vous faites. Cependant, ils font quelque chose vraiment intéressant
parce qu'ils ne se mélangent pas. On va le taquiner un
peu plus. Allons un peu plus dans ce
trou de lapin et parlons de choses
qui ne correspondent pas. Dans la vidéo suivante.
36. Associations avec des enveloppes mal assorties: Voyons si nous pouvons
aggraver la situation. Pire, c'est le mauvais terme. Vous savez ce que je veux dire ? Sortons-le de la
clarinette. Gardons les trompettes staccato,
belles et courtes. Passons à la violence. Violent, on va
subir une attaque lente. Mais d'une manière ou d'une autre, il a eu l'articulation
rapide. Quelque chose dans mon logiciel
ici dit de jouer cette articulation, l'articulation
staccato. Et ce n'est pas ce que nous voulons, mais permettez-moi de voir si c'est
vraiment le cas. Allons juste l'entendre tel quel. Nous n'avons pas entendu ça court, mais je ne pense pas non plus que
nous ayons entendu la trompette. qu'on peut juste entendre la trompette ? Bon, faisons-le. Marquons cela par
une dynamique juste pour que nous soyons sûrs que nous
entendons des choses à Mezzo Forte. Maintenant, voici ces deux-là. Maintenant, ce que nous devrions
avoir, c'est du staccato, trompettes et du legato, du violon. Je n'entends toujours pas
beaucoup la trompette. Marquons ça pour tag juste
pour nous aider un peu. Maintenant, ce que nous devrions entendre c'est comme une attaque
aiguë des trompettes au
début de la note
, puis le maintien de la
note sur le violon. Il va passer d'
une trompette à un violon, puis à chaque note. Je pense que dans ce cas, ce n'est pas un son très
attrayant. C'est un
peu nauséabondant parce que nous faisons toujours ça. Par, par, par type de son. Ça pourrait être cool dans certains contextes. Mais ça ne
fonctionne pas vraiment pour moi ici. Essayons quelque chose
d'un peu plus court. Essayons le hautbois. Peut-être sans le staccato. Je vais juste
marquer ces tenuto. Je vais juste marquer ces
tenuto pour nous aider. Cela veut dire jouer
avec eux. Essayons ça. J'ai aussi ce fort marqué. C'est le problème des scores. Il faut que tout soit vraiment petit pour tout voir sur une seule page. On y va. Hautbois, long, violon, pas marqué, mais
assez long. Allons l'entendre. C'est un bon exemple. Voici ce que j'ai entendu. D'un côté, j'aime ce que j'entends
parce que j'entends surtout du violon. Vous
étiez beaucoup d'Irlande. Mais j'ai entendu dire que ça ressemble
presque quelqu'un qui siffle au
loin. C'est ce hautbois, parce
qu'ils doublent à l'unisson. Et ils ont une enveloppe
similaire. J'ai aimé ce genre de sifflet et le son de distance. Cependant, j'entends également des enveloppes
dépareillées, surtout lors de l'attaque. Même après avoir marqué ces tenuto, l'attaque du hautbois est beaucoup
plus courte que l'attaque à cordes. J'entends toujours cela comme deux choses différentes
à des attaques différentes. Ils sont éloignés l'un de l'autre. On dirait un
accident. Écoutez attentivement. C'est assez difficile à entendre, mais si vous écoutez très
attentivement, écoutez ces deux
attaques. Oui, c'est très difficile à entendre. Ce n'est pas tellement l'attaque. C'est le sommet de l'attaque. C'est ce que j'écoute. Quand j'entends le hautbois arriver d'abord
, puis les violents
y arrivent juste un peu après. C'est comme ça ou
comme ça, je suppose. Je n'aime pas ça. C'est peut-être juste moi.
Maintenant, je pourrais finaliser cela et le faire fonctionner je pourrais leur donner à la fois un marquage tenuto et
voir si cela aide. Je ne sais pas comment l'ordinateur
va interpréter cela, mais voyons ce que cela fait. Ce genre de solution l'a résolu, mais cela a créé des problèmes de réglage
bizarres. Ce n'est peut-être qu'un seul
qui a entendu cela. Je pense que ces B flats ici
étaient décalés les uns des autres. C'est vraiment étrange. Quoi qu'il en soit, on s'
en occupera plus tard. Juste quelque chose à considérer. Nous créons de nouveaux sons
ici et le nouveau son ne doit pas nécessairement
être une combinaison parfaite
des deux sons. Il peut s'agir d'une
combinaison imparfaite des deux sons. Et ce que vous feriez, c'est avec des sons qui n'
ont pas la même enveloppe. Vous obtenez l'attaque de l'un et
le soutien de l'autre. Au fur et à mesure que
nous traitons de
plus en plus d'orchestration, nous allons
prendre cela dans une large mesure où nous pourrions l'
orchestrer complètement là où nous aurons un succès
, puis à partir des cordes ,
puis un sustain de la vents. C'est un peu notre
introduction à ce concept, mais c'est un concept important. Alors, jouons un peu plus avec
ça. Essayons de faire quelque chose
avec les quatre voix et utiliser cette idée et de
voir ce que nous pouvons faire.
37. L'orchestre complet: Bon, amusez-vous un peu. Je vais sortir
cette partie de ficelle. Et voyons où
voulons-nous que notre première voix soit ? Nous l'avons en ce moment dans l'OBO. C'est cool. On va
peut-être faire du hautbois. Et il y a ces marques
de tenuto dessus. Essayons le hautbois et la corne. Entendons ces deux-là ensemble. Je vais enlever ces
articulations. Essayons maintenant. Oui, tu sais quoi,
on peut presque entendre l'enveloppe s'
éteindre sur ce tranchant F. Écoutez près de
ce F pointu ici, qui me rend fou. Je pense que c'est juste
dans nos échantillons, mais veillons à ce que
je ne l'ai pas fait. Donc, n'utilisons pas de corne. Utilisons la clarinette à supposer. Elle a besoin d'une clarinette. Essayons ça. C'est sympa. J'entends beaucoup
de hautbois. clarinette nous donne un
peu de son de fond. Il s'agit donc d'un mélange assez unifié. Je parle d'orchestration, comme si vous parlez de vin. Et c'est un peu comme ça. La plus grande différence, c'est je ne connais pas le vin. Mais je connais beaucoup de choses sur
notre illustration. Ok, passons à
notre voix alto et voyons si nous pouvons faire arriver quelque chose de
cool avec
la même idée. Mettons notre Alto en basson. Ensuite. Comment pouvons-nous égaler cela ? Le basson et la corne pourraient bien
correspondre. Oui, j'ai l'impression que ces
enveloppes s'alignent très bien. Appuyons simplement parce que je ne
peux pas vraiment solo
ces deux-là en ce moment. Passons à notre troisième voix. Faisons notre troisième voix. L'horreur et aussi
le deuxième cor. Doublons ça. Le trombone pourrait fonctionner. Je pense que ça va marcher. Ensuite, nous ferons notre dernière voix. Notre dernière voix en tuba. Notre dernière voix en tuba. Pensons à l'
enveloppe du tuba. Très lent. Je suis tenté d'aller
avec le violoncelle. Je pense que nous pouvons les faire fondre. C'est bizarre. Mais essayons, je suppose. D'accord. Voyons si nous avons
ces quatre voix maintenant, voyons ce qui
se passe. On y va. Je pense que ça a vraiment bien fonctionné. Nous avons un
son très mélangé partout. Nous avons beaucoup de
poids supplémentaire derrière ça. C'est le cas. Cela semble très différent
de ce qu'il a fait quand nous l'avons fait. La même chose avec
seulement quatre instruments. Nous avons maintenant quatre instruments. Chacun d'entre eux a doublé avec un instrument qui fonctionne
bien dans son enveloppe. Je pense qu'il y a
un peu plus de couleur, un peu plus de profondeur
à cause de ça. C'est juste beaucoup, beaucoup plus plein. Il commence vraiment à
ressembler à un orchestre. Cool. Nous sommes sur la bonne voie.
38. Méthode 5 : Plus de couleurs et de synthèse: Bon, maintenant que cinq, encore une fois, nous sommes en quelque sorte hors
du scénario que nous avons commencé avec les trois premiers. Parce que maintenant, nous commençons
vraiment mélanger et à créer de
nouvelles couleurs, et regarder des
instruments individuels ou même des familles, car cela ne sera pas une chose très
utile à faire. Ce dont nous
parlons dans cette méthode, c'est maintenant prendre là où nous nous sommes arrêtés, où nous combinons
plusieurs instruments pour créer de
nouveaux sons, de nouvelles couleurs et
les séparer par une octave. Nous allons obtenir encore plus d'
octaves ou plus de couleurs. C'est vraiment une sorte d'élargir
notre palette. Encore plus. Pensez-y comme, eh bien, pensez-y littéralement
regarder la palette de couleurs. Vous êtes comme ça, cet artiste et vous avez cette palette et ce
sont toutes vos peintures que vous allez
peindre avec ce que nous
faisions auparavant dans la dernière méthode, la dernière méthode, nous avions une couleur Supposons que nous ayons
lu en bouche ce que nous avons ajouté en
doublant à l'unisson. Tous ces autres instruments, nous avons ajouté
différentes nuances de rouge. Nous avons ajouté. Non, ce que nous avons ajouté, c'est que j'essaie de
trouver la bonne analogie. Nous avons ajouté toutes les couleurs de première qualité. Nous avons ajouté du rouge, du bleu, du jaune. Le vert est vert et de couleur première partout où le vert, peut-être le violet. Nous avons ajouté les couleurs principales et nous avons pu
les mélanger un peu. Maintenant, nous allons un
peu plus loin. Et maintenant, ce que nous ajoutons
est comme à notre rouge, nous ajoutons du rouge, du rouge foncé, rouge
clair, du rose, un
peu de brun brûlé. Nous sommes beaucoup plus
détaillés dans chaque couleur. Nous pouvons faire beaucoup
plus avec chacun d'eux. Maintenant, je commence vraiment à
penser à la synthèse. Je sais que j'ai parlé synthèse musicale
électronique lorsque nous
parlions d'enveloppes
dans la dernière section. Ce dans lequel nous nous lançons maintenant
ressemble beaucoup à la synthèse FM. Ce n'est pas vraiment, nous
ne faisons pas vraiment de FM. Ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas à
faire de la FM en longue division. Mais la façon dont nous combinons les
sons pour créer de nouveaux sons. Je pense à une, de la même façon que je pense à la synthèse FM. Si vous n'êtes pas familier avec la synthèse
FM, jetez-y un coup d'œil. C'est très intéressant, mais je pense qu'il vaut la
peine pour tous ceux qui étudient l'
orchestration d'
étudier également la conception
et la synthèse sonores. Je pense que ce sont des choses
précieuses qui vont complètement ensemble. Si je devais écrire
un livre d'orchestration, j'y arriverais. On l'appellerait quelque chose comme l'orchestration
et la synthèse, ou encore la synthèse, l'orchestration
et la conception sonore. Pouvons-nous vraiment le faire ? C'est une bonne idée. De toute façon. Je passe à autre chose. Ce que nous allons
faire, c'est que nous allons prendre certains de nos doublons. Voyons où
nous nous sommes arrêtés ici. On a doublé le hautbois et la clarinette
à l'unisson. Que va-t-il se passer si nous les
doublons en octave ? Nous prenons le hautbois d'une octave. Nous avons maintenant deux octaves de cette ligne divisées entre
deux instruments différents. Cela va
nous donner encore plus de couleur. Gaz. C'est donc avec ça que
nous travaillons ici. Ce que je pense que je veux
faire pour celui-là, puisque celui-ci
s'est plutôt bien passé. Je veux comparer cela à celui-ci avec
les octaves ajoutées. Quel genre d'AB les teste ? Passons à une nouvelle
vidéo et ajoutons des octaves, puis
voyons ce qui se passe.
39. Explorer les différences: Je ne sais pas avec quelle précision les échantillons que nous avons
vont lire ça, mais je ne veux pas l'essayer. Je vais y aller, j'ai deux versions de ce
même fichier ouvertes en ce moment. Je vais aller ici et faire
monter ça d'une octave. Maintenant, ma partie hautbois et ma partie clarinette sont
séparées par une octave. Voyons ce que nous avons fait d'autre. On dirait, oui, cor,
un, un basson, un unisson. Je veux donc toujours obéir à
cette chose extérieure. Si je suis sur la ligne Alto
, je ne pense pas être ici. Ce que je veux faire, c'est peut-être descendre
le basson en octobre
parce qu'il est si haut. Mais cela va à
l'encontre de l'ouverture vers l'extérieur. En réalité, ce que je
ferais ici, c'est probablement laisser les deux voix
intérieures, l'alto et le ténor, doublés à l'unisson, et non avec une
octave vers le haut ou vers le bas. Je les laisse
doubler d'octave à l'unisson. Placez la voix supérieure, la voix soprano
a doublé dans les octaves, et la voix basse a doublé
d'une octave vers le bas. Cela rendrait cette
belle texture épaisse. Cependant, je veux vraiment
devenir fou de ça. Je vais faire descendre le
basson d'une octave. C'est en bas d'une octave. Maintenant, nous avons cette partie de corne et sa partie trombone est
probablement une partie ténor. On pourrait prendre cette partie de corne vers le haut ou la partie trombone. Ça va être très compliqué
si je reprends ça, mais je pense que je vais le faire. Je pense que c'est
mieux dans ce cas. Nous n'avons pas tellement de choses
très basses. Maintenant, cela va faire
un croisement de voix gênant. Où la corne va
être au-dessus de la corne 1. Ce que je voudrais faire,
eh bien, laissez-moi le faire d'abord. Ce que je devrais faire
ici, c'est probablement passer le klaxon en klaxon un, comme retourner ces deux parties, ou donner un klaxon à deux cornes, trois, parce que rappelez-vous que souvent 13 sont les
joueurs les plus forts du cornes. Mais le simple fait de retourner
12 dans ce cas serait probablement la chose la plus intelligente à faire. Mais ils sont joués numériquement ce moment, donc ça
n'a pas vraiment d'importance. Ils sont tous les deux aussi bons. Nous allons quitter le trombone. Nous avons un tuba et un violoncelle à
deux boutons. Eh bien, la façon la plus simple de le
faire serait de prendre ça, de s'en débarrasser
et de l'enlever ici. Et maintenant, nous pouvons le
faire descendre d'une octave. Nous n'avons pas pu le faire descendre
d'une octave dans la boîte de discussion. Je pense que cela nous
aurait mis hors de portée. Je pense que cela fonctionne un
peu mieux. Voici ce que je voulais faire. Maintenant, nous avons la
même chose qu' avant, mais avec des octaves. Allons d'abord l'entendre sans
octaves. C'est celui-là. Juste pour nous le
remettre dans la tête. Écoutez à quoi cela ressemble. Nous allons passer à la
version avec des actifs. Super, voyons maintenant à quel point cela est
différent de celui-ci. C'
est un peu plus énergique, plus
performant. De toute évidence, cette base est
comme la plus grande chose. Un peu trop de base pour moi. En fait, je vais
remettre ça dans le violoncelle et en
faire remonter une octave. Laissons la base à l'unisson. Pour l'instant. Faisons ça.
Entends-le encore une fois. Quelques choses que je
n'aime pas là-dedans. Ce qui me
démarque le plus,
c'est la hauteur de cette partie de corne. monte ici et c'est juste
grinçant et criant. Ce n'est pas du tout un son
que j'aime. Mais c'est que je
changerais probablement cela pour aller si haut. Sinon, oui, c'est
un son plus complexe. Il a plus de
densité et en a plus. Il ne fait que traverser plus. Il y en a beaucoup,
je veux dire que c'est comme ce son agréable, mais il est fait de lames de
rasoir parce que c'est
plus comme du verre. C'est juste une sorte de coupe
tranchante. Je ne sais pas, je suis à
court de mots. Mais j'espère que vous avez entendu
la différence là-bas. Essayons de l'ajuster
encore une fois et voir si nous pouvons y
arriver. Revenons en arrière et
faisons ce que j'ai dit, comme je
le ferais vraiment
. Faisons ça.
40. Une autre façon: Bon, donc je reviens à ce qui est celui avant
d'ajouter l'octave. Maintenant, nous
avons toujours les unisons ici. Prenons cet
OVO. Faisons ça. Probablement ce que je pourrais
faire ici si je
voulais vraiment faire
ressortir ça à une octave, je pourrais ne pas pousser ce
hautbois vers le haut parce que je ne veux pas qu'il soit
très tendu. Je pourrais le mettre dans la flûte et ensuite
remonter une octave. Maintenant que ce liquide est très élevé, vraiment moi, oui, mais c'est bon. Maintenant, je vais ajouter
une octave en haut, une octave en bas, mais nous obtenons juste un son
si gros avec
cette faible octave. Je ne veux pas le faire. Allons-y. Donc je vais le faire,
je vais prendre ça ici. Mais je vais essayer de
contrôler cela avec la dynamique. Allons le faire descendre d'une octave. Et puis, juste pour que
ça ne soit pas si intense, avec nos échantillons, je
vais le marquer comme un piano. J'ai maintenant une octave entre
le tuba et la base. Donc, une octave en bas. Et j'ai une octave
entre la flûte et une clarinette sur l'
inactif sur le dessus. Et puis tout le
reste a doublé à l'unisson au milieu. Je pense que cela va améliorer
le son tout autour. Lorsque nous essayons de faire
un son agréable et lisse. Une chose que je pense que nous
aurons un peu
trop de choses. Je pense que cela va un peu plus haut que ce que je voudrais. Je pourrais envisager
quelque chose d'autre pour cela. Mais voyons
ce que notre ordinateur en
fait. On y va. En fait, c'était
plutôt équilibré plus équilibré
que je ne m'y attendais. Encore un peu
trop de choses qui pourraient être à cause de
ce fort que nous avons mis ici. Essayons de s'en débarrasser
et de le remplacer par un piano mezzo, je ne sais pas. Allons jouer au piano et
assurez-vous de mettre un piano. Là. On dit à
ce fluide d'
être un peu
plus silencieux que tout le reste. Voyons si cela
fait une différence. La base s'est arrangée. Ok, je pense que nous allons l'
entendre encore une fois. Je l'ai beaucoup mieux aimé. Retirer cette flûte nous a donné juste un peu
plus de spore érogène, moins de ce truc
perçant bien que ce
ne soit pas si piercing, mais un peu. Beau son de basse, très équilibré. J'ai
vraiment bien fonctionné. Bonne technique.
41. Méthode 6 : Densité harmonique: Processus numéro six, méthodes sexe. Le dernier. Ce que nous allons faire
maintenant, c'est que nous allons doubler à une harmonie, doubler à une
note différente d'une octave. Cela est parfois comparé
à des arrêts de mutation similaires. Parlons donc de la mutation
s'arrête très rapidement. Dans un Oregon. Nous avons beaucoup
parlé de l'Oregon et il y a une relation énorme entre
l'orchestre et l'orgue. Je suis tenté de dire que l'orchestre est conçu pour
imiter l'Oregon, mais je ne sais pas si c'est vrai. Ou bien l'orgue est conçu
pour imiter l'orchestre. Je ne sais pas non plus si
c'est vrai, mais il
semble certainement que l'une de ces deux
choses soit correcte. L'Oregon que vous avez des
arrêts que vous retirez. Ceux-ci, ajoutez un nouvel ensemble de tuyaux
et vous pouvez obtenir des octaves. Et c'est pourquoi, plus tôt,
lorsque nous avons dit, cela semble très Oregon comme si
c'est parce que nous les avons. Mais il y a des arrêts sur l'Oregon appelés arrêts de
mutation. Et ceux-ci ajoutent une
harmonie à la note. Vous auriez pu arrêter
de vous retirer. C'est juste la bonne longueur pour créer un cinquième parfait. Maintenant que vous jouez des accords, vous avez ce cinquième
parfait qui se déplace en parallèle avec vous
partout. Maintenant, si vous preniez
la théorie de la musique et que vous pensez, pourquoi est-ce que je ferais ça ? Parce que maintenant j'ai chaque
nœud est un cinquième parallèle. Oui, cette musique fonctionne un
peu différemment, mais c'est vrai. Vous ne
voulez vraiment pas faire ça. Mais la plupart du temps, nous pouvons utiliser ce
cinquième parfait pour influencer le bois et le faire pour que nous n'entendions pas
nécessairement ce cinquième. De toute façon. La raison pour laquelle je compare ajout d'une harmonie à ces arrêts de
mutation est que nous pouvons utiliser la
fois l'harmonie et l'arrêt de
mutation pour ajouter un bois plus que nous ne pouvons ajouter l'harmonie elle-même. Permettez-moi d'
expliquer cela encore une fois. Si nous ajoutons, disons que nous
ajoutons, nous avons une note et nous y ajoutons une octave
, puis une cinquième en plus de cela. D'accord ? Nous avons donc maintenant une
note d'Octave cinquième. On se déplace sur une mélodie. Ce que nous pourrions faire,
c'est que nous pourrions vraiment entendre cette octave et seulement un
peu ici, cette cinquième. De cette façon, il se peut que nous ne le
percevions pas comme ayant un cinquième, mais avec une couleur particulière,
la couleur que nous obtenons de n'importe quel
instrument dans lequel nous avons mis cela. Plus encore là-dessus alors que
nous commençons à le faire. Cette technique est le plus
souvent utilisée sur la mélodie. La principale chose d'
un morceau de musique. Nous ne l'utiliserions pas
autant sur une voix intérieure, même si nous pouvions et simplement faire en sorte
que ce soit une note diatonique. Une autre chose à prendre en compte
est que lorsque vous faites cette idée d'intonation entre les instruments
devient une grosse affaire ici. Si j'ai quelque chose
qui ressemble une octave et un troisième plus haut. Et il essaie de s'
harmoniser avec une note, une octave en troisième. Cela peut être assez
difficile à faire correspondre, surtout lorsque vous
avez un joueur ici fait le fondamental et un joueur ici fait
un activateur tiers plus haut, il peut ne pas être en mesure
d'entendre l'un l'autre. Vous pouvez donc avoir des
problèmes d'intonation avec cette méthode, mais c'est quelque chose à considérer. Vous ne voudriez pas faire beaucoup
de choses dans un vrai groupe amateur. Liste. Vous pourriez en avoir une partie. Mais dans un groupe professionnel, ça aura l'air génial. Whoops. Plongeons et faisons-en un peu.
42. Formule 1 : mélodie dans les tiers: Ok, cette méthode n'est pas parfaite pour le genre de choses que nous faisons ici
parce que nous faisons un choral pour harmoniser
quelque chose par tiers. Un peu délicat, mais
faisons-le. Prenons cela et
choisissons notre meilleure voix. Mettons-le dedans. Par exemple. Non, pas le liquide. La clarinette. C'est dans la clarinette. Cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais harmoniser
cela avec la flûte. Je vais le mettre
aussi dans la flûte, et nous allons juste l'
harmoniser d'un tiers. Maintenant, une chose que je voulais dire dans la vidéo précédente,
c'est quel est l'effet ? Ce qui est le plus grand effet que
d'obtenir l'
harmonie que nous allons
créer ici, c'est que c'est vraiment
une question de densité. Nous allons produire une
densité harmonique, un son plus épais. Ok, en faisant
cela, ce n'est pas comme une octave où une octave est un son
relativement mince, mais elle peut vraiment se couper. C'est juste un son plus épais. Voici ma clarinette
qui joue notre voix supérieure. Maintenant, je vais aller voir ma flûte. Je vais harmoniser
cela dans un tiers. Donc ma première note est un G. Je vais aller à un B. Ce que je veux faire ici,
c'est rester dans la clé. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Nous pourrions réaliser une
harmonisation chromatique, où nous réalisons littéralement
des tiers majeurs pour chaque note. Ce n'est pas bon ici, mais ça va sonner, cela pourrait bien sonner
dans une pièce plus moderne. Ici, je veux rester dans la clé. Nous sommes dans la clé du sol mineur. Je vais donc déplacer
ces appartements D vers des appartements D naturels G. Ils sont un peu plus délicats. Oui, ils devraient être Gs. On y va, écoutons juste
ces deux lignes. On y va. Dans ce cas, est-ce
que cela va fonctionner avec le reste de notre Chorale ici ? Probablement pas. Parce que ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons supposé que
chaque note la première ligne est le tonique parce que nous en avons ajouté une
troisième. Donc ça va probablement faire un gros
gâchis avec ici. Ce type de texture chorale n'est pas très utile
pour cette méthode. Nous pourrions le faire dans quelque chose où nous avons
un accompagnement un peu plus clairsemé et
un peu plus clairsemé. Par exemple,
disons simplement, faisons un accompagnement. Faisons un tableau d'
accompagnement de cordes. Faisons comme un accord en sol mineur. Whoops. Je vais juste créer des accords pour s'adapter à ça très rapidement. G. B plat, D, G, sol mineur. Voyons voir, nous avons, ça va être A, B et D. Alors appelons-le B à plat. Appelons ça comme
un accord en si bémol majeur. Si plat. Je vais en faire deux autres. Ici. Nous allons obtenir
un autre si bémol et un D. que cela
revienne en sol mineur. Encore un C, E-flat, appelons ça en ut mineur. C'est peut-être étrange, mais vous devriez aller en E-flat. C'est bon à voir. Vous
pouvez aller voir G. Ok. Essayons juste ça. Bon, on va voir si ça marche. Je viens donc d'avoir une sorte
d'accords génériques qui, je pense, fonctionneront
avec ces notes. Essayons ça. Je travaille en quelque sorte, mais
c'est très calme. Passons donc à notre
prochaine, prochaine formule. La première formule
que j'ai élaborée ici est que vous pourriez ajouter
une mélodie de troisième niveau. Pensez au timbre
des deux instruments
que nous combinons. Maintenant, construisons cela un
peu plus gros et
ajoutons une octave et une troisième. C'est une autre
chose qui peut paraître vraiment agréable et la rendre plus épaisse. Essayons ça.
43. Formule 2 : mélodie dans Octaves et tiers: Ok, maintenant je travaille avec une
toute nouvelle pièce ici, n'est-ce pas ? Comme si je venais de prendre cette mélodie et de faire progresser ma propre
corde. Vous allez avec ça. Nous sommes en train de jeter le corral à
ce stade, mais c'est bon. Pour que cela soit logique, je pense que je dois
les remettre en clé. Probablement que ce nœud va le faire. Oui. Tout simplement parce que
sans le corral complet, ce ton principal
n'a tout simplement pas de sens. Je vais donc le remettre en clé et je pense que
ça marchera mieux. Pour cette technique suivante. Je vais utiliser les mêmes
idées de tout, sauf que je vais
ajouter une octave. Nous allons avoir la mélodie une octave au-dessus et
un tiers au-dessus de cela. C'est celui
dont j'ai déjà parlé. Maintenant, je peux le faire
facilement puisque nous travaillons efficacement
sur une
toute nouvelle pièce. Je peux facilement le faire
en prenant ceci, ma clarinette en bas d'une octave.
Alors, qu'est-ce qui va marcher ? Eh bien, allez bassons. Les cornes peuvent s'y rendre. Trombone. Allons faire des bassons. Gardez tout cela dans
le vent pour l'instant. Je l'ai mis dans les
bassons, puis je
vais le faire descendre une octave. Maintenant, si nous
considérons cela comme notre
mélodie principale dans les bassons, nous en avons maintenant une octave et une troisième. Cool. Sortons ce texte d'ici parce que c'est un
peu frustrant. Allons l'entendre maintenant. Peut-être juste pour nous aider, je vais nous donner un
peu de dynamique ici. Donnons-nous juste un fort ici. Nous pouvons couper ces
cordes un peu mieux. Essayons ça. Pas mal. C'est un son assez cool, mais toutes mes cordes sont
trop fortes. Alors, faisons cela
anormalement fort. Essayons encore une fois. son assez intéressant. Allons l'entendre
sans les cordes, juste pour que vous puissiez avoir une
bonne idée de quoi, quoi ressemble cette technique. Ok, il n'y a pas de cordes à dix. Ok, si épais, comme si on obtenait un son
beaucoup plus épais ici. Mais nous avons aussi cela
actif sur le fond, donc il coupe
un peu plus. Faisons encore une chose. Ajoutons une note de plus à cet accord qui se déplaçait
essentiellement. vais passer à une troisième
formule pour ce faire.
44. Formule 3 : mélodie en octaves, cinquièmes et tiers: Voici ce que nous allons faire. Notre formule, éprouvée et vraie. Donc, ce que nous allons
faire, c'est qu'on
va faire de la mélodie plus une octave, plus une cinquième, plus une sixième. Et tu es comme, pourquoi c'est Sex ? Écoute-moi dehors. Sixième au-dessus du cinquième, qui est un troisième, y
arrivera. Essayons avec
ce que nous avons ici. Nous avons une octave ici. Ensuite, nous avons besoin d'un
cinquième au-dessus de ce G, donc nous avons besoin d'une note
qui commence par D. Nous pourrions utiliser nos flûtes ici. Mais je vais utiliser nos
fluides pour obtenir cette note la plus élevée. Allons voir nos hautbois et les
amener à ça. Il y en a. Maintenant, je veux tout remettre en clé ici. C'est juste un peu ennuyeux
pour les aligner sur notre signature clé. Nous n'allons pas
aller aussi loin, donc ça n'a pas d'importance, mais
je le ferai quand même. C'est bien. Ok, donc maintenant nous avons un cinquième et maintenant nous allons aller au sixième
rang au-dessus de ça. Donc, si nous passons un sixième au-dessus d'un cinquième,
comptons ça. Donc notre nœud racine est G. Nous sommes donc passés à un
d, qui est le cinquième. Si nous montons une
sixième majeure à partir de D, nous obtenons D, E ,
F, G, A, B, B. dont
la relation entre cette note, B et notre nœud racine G est un troisième. C'est en fait une octave et une troisième. Mais c'est toujours un troisième. Mais ce n'est pas aussi une
octave supérieure à celle-ci. Prenons ça et
montons une octave. Il peut s'agir d'un son vraiment sympa. C'est assez haut
dans cette flûte. Donc, ce que je pourrais envisager de
faire, c'est baisser
le tout d'une
octave, mais essayons-le. Allons l'entendre tout seul et ensuite nous l'entendrons avec
notre étrange petite harmonie. On y va. C'est là j'ai arrêté de
tout remettre dans la clé. Peut-être que je devrais le
faire juste pour m'amuser. Finis de les mettre dans la clé. On y va. Bon sang, probablement, ça
va probablement bien. Mais de toute façon, ce que vous pouvez entendre,
c'est qu'il est assez épais. Parce que rappelez-vous
ce que nous avons ici. Si nous nous sommes débarrassés de tous les
octets sur tout, ce que nous avons, c'est notre
nœud racine, un troisième, un cinquième. Nous déplaçons des triades
sur chaque note, mais nous les répartissons
par un groupe entier pour en
faire juste ce mur de mélodie. Ce qui est génial à ce sujet, c'est que les notes sont tellement
étalées que vous
pourriez probablement
identifier la mélodie. Et si vous deviez chanter
avec la mélodie, vous verriez probablement
ce G ou ce G ici encore une fois. C'est plutôt cool. Allons l'entendre avec nos cordes. C'est ici avec les cordes. Il se trouve définitivement
au-dessus de ces cordes. Et toutes les notes ne sont pas en conflit même s'il y
a beaucoup de notes
qui passent. Ils s'inscrivent
dans cette harmonie. C'est plutôt sympa. Je veux faire encore une
chose que je voulais essayer la même chose en laiton. Essayons ça. Prenons ça. Prenons notre basson
comme le plus bas. Mettez-le dans notre trombone basse. Je vais devoir le faire descendre
d'une octave, j'en suis sûr. Allons descendre une octave. Ce qui signifie que si je veux
garder le même schéma, je devais
tout faire descendre d'une octave. Voici donc notre clarinette. Mettons ça dans
le premier trombone. Il va falloir
être en bas d'une octave. Débarrasse-toi de ça. Notre hautbois, qui est en cinquième position. Mettons ça dans le klaxon. Aussi en bas d'une octave. Puis notre flûte, trompette, évidemment en bas d'une octave. On y va. Très bien, nous avons donc les mêmes intervalles de pile ici. Ici, sans les cordes. Et écoutez simplement à quoi
ça ressemble. J'ai aimé ça, mais je pense qu'il y
avait un problème d'enveloppe. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Presque soudain, comme s'
il y avait un clavecin faufilé quelque part. piano était coupé en sourdine. Ce que c'était, c'était comme un échantillon bizarre. Ça se passe. Étrange. Écoutons-le avec nos cordes
et voyons simplement ce qui se passe. Très bien. Je pense qu'ils vont faire sauter les cordes
parce qu'on a marqué les cordes sont du piano et que
tout ce cuivres a du fort. Prenons en fait
ce piano qui va peser. Voyez si nous pouvons
un peu mieux équilibrer. Mais vous pouvez voir que cette pile d'intervalles fonctionne
très bien.
45. Tout est possible ici !: Dans cette section, j'ai donné
ces trois formules pour ce
faire et une sorte d'
augmentation des quantités de densité. Nous avons commencé avec seulement des tiers. Ensuite, nous avons ajouté des octaves par tiers, puis nous avons ajouté des octaves
cinquième troisième au sommet. Ce sont toutes des choses
qui fonctionnent vraiment bien, mais je ne veux pas que vous
soyez limité par celles-ci. Vous pouvez empiler des harmonies
comme vous le souhaitez. Si c'était ma propre musique, je ne le ferais vraiment pas d'innombrables façons.
Je faisais juste ça. Je pense vraiment à l'
harmonie que j'essaie de
renforcer et à la
faire fonctionner dans cette harmonie. Hum, donc il n'est
pas toujours nécessaire de l'unifier. Comme si vous alliez
faire quelque chose et suivre les tiers, puis à un endroit donné, vous voulez
que ce troisième
s'ouvre jusqu'à un quatrième, l'
ouvrait jusqu'à un quatrième. Allez fou. Lorsque vous orchestrez dans ce genre de texture épaisse. Vous pouvez briser votre schéma. Vous pouvez enfreindre des règles parallèles. Vous pouvez laisser tout
ça dans le passé. Vous êtes un compositeur moderne, vous pouvez
donc faire ce que vous voulez. N'importe quoi, n'importe quoi. Le ciel est la limite en termes
d' harmonies que vous
construisez de cette manière. Il suffit de penser à cette règle d'
enveloppe qui s'applique toujours. La façon dont vous combinez
les couleurs s'applique toujours. L'espacement entre la façon dont vous espacez les notes
peut vraiment avoir de l'importance. Pensez donc à toutes
ces choses alors que vous construisez vos
harmonies de cette façon.
46. Trouver ces éléments dans la nature: Ce que j'ai pensé que
nous ferions ensuite, c'est
regarder des pièces du monde réel. Une vraie musique d'orchestre professionnelle et de
haute qualité. Trouvez des exemples de ces exemples. Maintenant, ces techniques
dont nous avons parlé sont
des choses que nous
pourrons trouver dans
n'importe quelle pièce orchestrale partout. Je pense que je pourrai ouvrir au
hasard quelques partitions, deux pages et trouver des
exemples de choses dont nous parlons
parce
que ces six concepts
sont utilisés partout, comme si vous ne pouvez vraiment pas l'éviter. Si vous voulez écrire
pour de nombreux instruments, vous allez devoir
faire ces choses. Mettons en évidence quelques-uns d'entre
eux dans un travail majeur. J'ai donc pris
trois partitions au hasard de ma
petite bibliothèque de partitions. J'ai beaucoup de partitions
car comme je l'ai dit
au tout début de la
première classe d'orchestre, j'ai vraiment adoré
ces partitions. J'adore les regarder. Une chose que vous
trouverez si vous finissez par acheter partitions, c'est que nous avons ces séries miniatures
Dover, qui sont petites et qui
rendent l'impression vraiment petite. Comme celui-ci n'est pas trop mal parce que l'orchestre est petit. Mais celle-ci est
incroyablement petite. C'est très, très
difficile à lire. C'est pourquoi la plupart des compositeurs et pratiquement tous les
conducteurs portent des lunettes. À cause de ces petites partitions. Ce que j'ai attrapé ici,
c'est la messe en si mineur de Bach. Nous pouvons voir comment Bach
orchestre certaines choses. J'ai attrapé l'une
de mes pièces préférées
de musique orchestrale. Cochez six, ce qui est la meilleure façon de dire la
symphonie numéro six de Tchaïkovski. J'adore cette pièce. Ensuite, l'une des
orchestrations les plus
célébrées de l'histoire est Moussorgsky
Pictures lors d'une expédition. Cette pièce est vraiment fascinante point
de vue de l'orchestration. Et c'est vraiment une chose que
nous étudions tout le temps. Parce que cette pièce a été écrite par le
compositeur Moussorgsky. Je ne me souviens pas
quand il a été écrit, probablement vers le début du siècle. Voyons voir. Cette édition était
931873, je pense. Non publié jusqu'à sa
mort en 1881. Moussorgsky a écrit cette pièce. Cependant, il a été écrit pour
piano, pièce pour piano solo. Et Revile est arrivé. Rebel était largement considéré pour ses techniques d'orchestration, ses idées
et ses compétences. Et donc revile a orchestré la pièce Moussorgsky pour orchestre
complet en tant que
pièce pour piano de Moussorgsky. Mais Ravel l'a écrit
pour un orchestre complet. Une étude vraiment intéressante. C'est pourquoi vous voyez souvent cela
comme un renouveau d'union de Moussorgsky. ne s'agit pas d'un nom lié à une césure. Il y a deux personnes. Moussorgsky a écrit la pièce, la
révolte orchestrée. Il examinera une partie de cela. Alors plongeons dans le
diamant avec le bock. Permettez-moi de dire tout d'abord que
vous pourriez trouver des
PDF de ces partitions. Pour les problèmes de droits d'auteur. Je ne peux pas pour des raisons de copyright, je ne peux pas simplement
vous en donner des PDF. Ce sont des articles publiés, ils
sont en vente. Si vous fouillez en ligne
et dans des endroits bizarres, vous pouvez probablement les trouver. Je pense que ce que je vais devoir
faire juste pour démontrer, je vais juste prendre des
photos de quelques pages et les mettre sur
les écrans que nous
pouvons les distinguer. Nous n'aurons qu'à le faire à
cause des droits d'auteur. On y va.
47. Bach, Mass in B: J'ai changé d'avis en prenant des
photos de chaque page parce que je veux rebondir
entre plusieurs pages. Je vais donc essayer de
zoomer avec mon appareil photo
ici sur certains trucs. Regardons cela d'
abord. Nous sommes donc au début
du
bloc B Messe mineure, seulement quelques
pages dans la barre 12. Regardons ce
petit passage ici. Nous avons donc deux flûtes, deux hautbois et un basson. Nous avons une flûte, un, un hautbois, un doublé. Nous avons doublé la flûte T2
et Ubuntu. Ils sont donc tous deux
doublés à l'unisson. Mais ils sont une relation entre
eux. C'est une harmonie du sommet. Voyons donc
juste la partie flûte. La flûte t2 est une harmonie
de flûte 1, donc elle double à
différents intervalles et elle
se déplace entre les intervalles. Il a une forme un
peu différente. C'est une ligne similaire. Il renforce cette
ligne par une harmonie, mais elle est doublée à
l'unisson par le hautbois, le basson, ajoutant
une troisième ligne, que nous pourrions appeler une partie de celle-ci. Ou nous pourrions dire que c'est propre parce qu'il
a une forme différente. Une sorte de mouvement dans
une direction différente. Même chose dans le violon ici, on pourrait appeler ça sa propre chose, ce que je
ferais probablement dans ce cas. Eh bien, dans une seconde,
mais je veux aller de l'avant à quelques autres
choses. Allons-y ici. ne s'agit que de quelques pages en
avant. Examinons ces modèles de huitième
note ici. Cette idée de doubler la
flûte 1 et Obama a gagné à l'unisson et fluide à
un Ubuntu à l'unisson. Je pense que c'est très
révélateur de ce style. Il s'agit d'un son baroque. Mais ce que nous allons
trouver beaucoup ici. Ici, il est doublé à
l'unisson tout au long de la traversée puis a volé
T2 et OB2 doublé. De légères variations ici. De légères variations ici. Nous pouvons le voir. Voyons quelle est notre
harmonie ici. Parce qu'il a maintenant
la même forme. Donc, B à D, donc on est sur une sixième, puis on monte un sixième
ou un troisième inversé. Tout au long de cette pièce, je pense que nous allons trouver
beaucoup de ce liquide, un contre un doubler
à l'unisson, grippe T2 et le CO2 doubler
à l'unisson. Et la plupart du temps, la flûte 2s pour vous et
AVO2 va soutenir la flûte
une et plus. Alors, nous allons ici. Cela ira dès le début
de la pièce et j'
essaierai de suivre
la partition. C'est donc un peu difficile à faire, mais nous verrons que nous pouvons le faire, il n'y aura que
quelques pages. Et voyons ce qui se passe. Je vais essayer de souligner les
passages que nous venons de regarder. On y va. Je vais me concentrer sur les vents. Très bien, j'ai pris de
l'avance un peu. C'est curieusement difficile à suivre, surtout lorsque vous regardez travers une caméra retardée et que vous essayez de
trouver où vous êtes, mais j'espère que vous avez attrapé
certaines de ces choses. Vous pouvez trouver des tonnes d'enregistrements
de cette pièce en ligne.
48. Tchaïkovsky, Symphonie #6: Cochez six. Encore une petite partition. Plongeons dedans. Je veux aller dans cette partie, donc nous sommes
au début. Une autre pièce
au début, car vous pouvez en trouver des
exemples partout et
le
début est facile ,
car nous pouvons ensuite charger comme une vidéo YouTube, écouter
et y arriver. spot. Je veux me concentrer sur ici. Examinons d'abord
ce passage ici.
Ce sont toutes des cordes. Violon, un violent à l'alto. Violoncelle divisée en deux et le visage divisé en deux. Donc, premier violon, violon. Voyons voir, nous avons des F-sharp, AAD, violents à
doubler en harmonie. Forêt en bas. Désolé, un cinquième en baisse. Pour toute cette ligne. Alto en octaves
avec violon, une. Pour tout ce passage. Violoncelle, première moitié
de la section. Voyons ce que nous
avons ici à D E, F pointu, B pointu. Donc, dans une autre harmonie, dites-nous la deuxième section. Deuxième mi-temps, en fait à l'
unisson de la première moitié. n'y a donc rien de
différent entre
les deux moitiés des boursiers. Vous pourriez vous dire pourquoi,
pourquoi divisons-nous
le violoncelle, alors il
doit y avoir besoin de le
faire plus tôt ou tard. Ils ne sont tout simplement pas divisés en
ce moment particulier. En fait, si nous
ne revenons que quelques notes, nous avons deux
nœuds différents ici. Il y a donc des raisons. bases, je pense que la même affaire sera la même
dans ce bar. Mais que font-ils ? D ? Ils sont en quelque sorte une variation de ce que font les
défis. Une version simplifiée de ce qu'est le violoncelle, fait. Et puis en bas d'une autre octave. C'est vraiment intéressant là-bas. Il y a encore plus de choses
intéressantes. Allons jusqu'ici, juste ici. Nous avons de la flûte, du hautbois, de la
clarinette en a. Ce n'est pas une partition transposée. Non, désolé, c'est
un score de transposition. Nous ne regardons donc pas les emplacements de sonorisation
réels ici. Nous regardons
les pas des plaques, ce qui signifie que je suis
déterminé à foutter. Note latérale si vous
voulez savoir très rapidement si vous
envisagez ou non un
score de transposition, regardez les signatures clés. S'il existe différentes signatures
clés, vous envisagez
un score de transposition. Les chaînes sont toutes en C. Elles auront
la même signature de clé, des clefs
différentes, mais la
même signature de clé. Nous pouvons voir ici
cette clarinette dans un, ce
qui est dit là, a une signature clé différente, donc nous savons qu'elle n'
est pas transposée. Mais regardons
ce qui se passe ici. Nous avons un F et un F, donc une flûte, une octave
au-dessus, un hautbois. Ils sont donc à l'unisson. Désolé, c'est
une octave à part. Et ils sont en train de doubler
à l'octave. Il est clair qu'un a, je vais, je vais nettoyer la cuisson
transposant ici, mais je suis presque sûr que
c'est une autre octave en bas. C'est trois octaves
qui sont la même chose. Cool. Entendons un peu de ça. Je vais mettre ça ici pour que je
puisse l'appeler lorsque nous y arriverons à
environ cinq pages, mais cela n'a pas
vraiment ralenti l'ouverture, donc nous verrons si
nous pouvons y arriver. Ce n'est qu'une de mes pièces d'orchestre
préférées de tous les temps , donc je vous recommande vivement de l'
écouter dans son intégralité. Mais voyons au début, ce joli solo de basson et des trucs de
base à ouvrir. Va plus vite, devient notre rôle. Commençons par ici
pour y arriver. Les vents sont là et voyez où c'était.
C'était juste ici. Même chose. Doublement. Cette fois, nous sommes passés
à la flûte à un bon exemple
de Dublin actif.
49. Mussorgsky (Ravel), images à une exposition: Bon, maintenant, nous sommes en
photos lors d'une expédition. C'est donc cette merveilleuse
pièce Moussorgsky orchestrée par un rebelle. Je vous encourage vivement à
écouter tout cela, obtenir une copie de la partition
et à l'étudier vraiment
parce que c' est une
œuvre maîtresse et une orchestration. Ça commence par ce truc de
fanfare de cuivres. C'est ce sur quoi je
veux vraiment me concentrer. Donc, même s'il semble que nous ayons Trumbull
ici, c'est en fait une trompette
parce que je pense que nous y sommes, je pense que c'était les Français ici. Donc, traumatismes, trompette, corny,
c'est Horn et trombone. Trombone sonne affreusement
italien, peu importe. Nous avons donc cette trompette solo
, puis tout ce genre de
fanfare de cuivres ici. Je veux me concentrer sur cela et voir si nous pouvons
prendre un cœur, comment cela a été orchestré. Allons entendre cela d'abord. On y va. D'accord, nous avons d'
abord cette mélodie de
trompette. Maintenant, regardons d'abord. La première chose à remarquer
ici, c'est que nous
avons quelque chose dans tout
cela qui est le principal, c'est la mélodie. Parce que c'est juste
répété à nouveau. G, F B plat, C, F D, G, B plat, CFD. Cool. Voyons comment nous avons trouvé
nos instruments ici. Nous sommes, nous sommes en
terre transposante, il y a des cornes ou un F, ou les trompettes sont en C. Dans
nos trombones ne sont ni les deux. Voyons ce que font nos
trompettes ici. Nous avons trois trompettes
et chacune reçoit sa propre note
ici, ce que vous pouvez faire. C'est très bien. Le G, Il est en train de doubler
d'harmonie pour faire des triades
complètes à partir de
toutes ces choses, n'est-ce pas ? Ici, il n'a pas d'octave. Et puis jusqu'à ce
F, puis en bas. C'est comme cet
exemple que nous avons examiné, je pense que la sixième méthode 1, sixième que je
faisais où nous nous retrouvons avec triades en doublant
tout avec des octaves. Il a laissé de côté cette note de 1 huitième. Il n'a pas harmonisé cela. Mais c'est parce que je pense que ça aurait
semblé drôle si tout avait
bougé et enlevait la qualité solo de
cette ligne mélodique. Mais je pense que nous voyons aussi
dans les cornes
que nous
soutenons davantage ces harmonies. Et la même chose dans le tuba. Trouvons un autre endroit cool. Peut-être juste ici
à la page suivante. Les groupes, nous avons quelques doublages d'
octave dans les cordes qui sont agréables. Juste ici. Une octave entre
les deux violons, allant
jusqu'ici. Une autre chose qui est vraiment cool dans la partition pendant que nous sommes ici, c'est que si je monte un
peu, voici la pièce originale pour piano. C'est toujours un peu ici. Cette édition de la partition. Ils ont laissé la pièce de piano dedans. Vous pouvez voir comment
ce que Moussorgsky a écrit et comment la révolution l'
a en quelque sorte séparé dans
cette chose plus grande. Laissez-moi revenir ici pour vous. Il a donc ça, ces motifs de huitième note
et c'est ici dans les cordes, mais il ajoute aussi
ces fleuris dans les vents. C'est vraiment sympa. Quoi qu'il en soit, si belle octave doublant
ici dans les forces.
50. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?: Bon, nous sommes arrivés à la
fin de cette section. Cependant, il
faut qu'il y ait encore une partie de la vraie viande de la
partie orchestration de cette classe. Donc je pense que nous allons
être en groupes de deux. Nous avons donc eu ces deux
premières classes, la 12e
partie de cette série, que nous nous concentrons
sur l'instrumentation. Nous allons maintenant en
avoir deux qui sont axés sur l'orchestration proprement dite. Et ensuite, nous aurons
au moins un
qui devrait probablement se concentrer sur les choses plus
depuis l'illustration. Donc, une autre fois, la quatrième partie va encore
être orchestration. Mais dans le prochain,
nous allons nous concentrer sur des ensembles
et des familles d'instruments particuliers. On peut penser que c'est plutôt l'orchestration horizontale. Alors que dans cette classe, ce que nous avons fait avant tout c'était
le poids vertical. En face de cela, le vert, l'horizontal est ce que
nous avons fait dans cette classe. Le prochain sera vertical. Nous avons regardé des lignes, hum, comment les empiler en
les doublant crée des sons uniques. Mais ensuite, nous allons
regarder les cordes. Comment puis-je obtenir le meilleur
son pour les cordes ? Comment puis-je faire le meilleur
son pour les cuivres ? Et comment faire le
meilleur son pour les vents va aussi regarder l'
orchestre dans son ensemble. Et puis d'autres ensembles
comme les
fanfare, les ensembles à
vent, les groupes de concerts, pour ainsi dire, qui est un
ensemble particulier pour lequel
je trouve assez
terrifiant d'écrire. Ensembles de percussions. Je suis Wind Quintet. Quelques autres
ensembles standard vont regarder, car les regarder
peut être un très bon moyen de se concentrer sur la façon d'
écrire vraiment bien pour les vents. Et cela s'applique parfaitement lorsque nous regardons la section vent
d'un orchestre. Ce sera la prochaine fois, la verticale. Oui, élément vertical d'
écriture pour ensemble.
51. Synthèse: Salut tout le monde, je veux en savoir
plus sur ce que je suis en train de faire. Vous pouvez vous inscrire à
ma liste d'e-mails ici. Et si vous faites cela,
je vous ferai
savoir quand de nouveaux
cours seront publiés et quand j'ajouterai ou modifie des cours auxquels vous êtes
déjà inscrit. Consultez également ce site. J'y poste beaucoup de choses et je m'
y
renseigne tous les jours. Alors, s'il vous plaît, venez traîner avec moi. Et l'un de ces deux
endroits est ou les deux ? Et nous vous y verrons.